Categories
Business Industry

El maestro del terror John Carpenter casi dirige una de las peores películas navideñas jamás realizadas

[ad_1]






Finalmente hemos llegado a la época del año en la que todo el mundo dedica una cantidad innecesaria de tiempo a discutir sobre los mismos temas cíclicos hasta la saciedad, como si “Duro de matar” es o no una película navideña o qué película merece el mayor regalo… árbol como La mejor película navideña de todos los tiempos.. Así como se debate acaloradamente qué constituye la “peor” película navideña de todos los tiempos, lo cual es difícil de definir dependiendo de lo que se considere “mala”. Una película que frecuentemente compite por la infamia es “Santa Claus: The Movie” de 1985, dirigida por Jano Szwark, quien también nos dio “Supergirl” y “Tiburón 2” es igualmente polarizante.

Sobre el papel, “Santa Claus: La Película” tiene mucho que ofrecer. La película gira en torno a un hombre llamado Claus (David Huddleston) que reparte juguetes en su pequeño pueblo y que finalmente se convierte en Papá Noel después de conocer al elfo fabricante de juguetes Patch (Dudley Moore). Ahora, después de siglos en el Polo Norte, Papá Noel está completamente agotado y Patch ha dejado el taller para trabajar en la ciudad de Nueva York en una empresa de juguetes en quiebra dirigida por un malvado hombre de negocios (interpretado por John Lithgow).

Honestamente, “Santa Claus: The Movie” suena como la historia del origen de un superhéroe para el grandullón de rojo, pero desafortunadamente, el guión de David y Leslie Newman (“Superman”, “Superman II”, “Superman III”) es un desastre abrumador. Combine eso con el excedente de vínculos promocionales de la década de 1980 con McDonald's, Coca-Cola y Pabst Blue Ribbon, y tendrá una receta para el desastre. Es lamentable que Santa Claus de Huddleston y Judy Cornwell como su esposa Anya sean una de nuestras mejores películas de acción real, pero “Santa Claus: The Movie” no se acerca a ser una de nuestras mejores películas de acción real. Las mejores películas protagonizadas por Papá Noel.

Sin embargo, en un universo alternativo, John Carpenter, maestro del terror y fanático del género, podría haber dirigido la película, y quizás podría haber lanzado esta historia a una de las grandes.

Las exigencias de John Carpenter fueron demasiado para Santa Claus: La Película

“Santa Claus: The Movie” fue una creación de Alexander e Ilya Salkind, el dúo de padre e hijo que produjeron las películas de “Superman” y esperaban llevar ese éxito a otra franquicia con el viejo Saint Nick. de acuerdo a Espía digitalSe contactó a John Carpenter, que acababa de salir de The Thing y Christine, para dirigir la película, y estaba dispuesto a hacerlo si podíamos cumplir con sus requisitos. Carpenter supuestamente dijo que quería reescribir el guión y atribuirse el mérito exclusivo, quería ser el compositor de la banda sonora de la película, exigió un montaje final y quería que Brian Dennehy interpretara a Santa Claus.

Este es el período anterior a que Carpenter hiciera Big Trouble in Little China, por lo que ciertamente fue su época en la que hizo grandes fracasos creativos que tal vez no hayan tenido un buen desempeño en taquilla, pero que se convertirían en éxitos en los años venideros. Parecía que sus demandas eran demasiado para los Salkind, y recurrieron a su amigo de confianza, Jeannot Szwark.

Honestamente, necesito que alguien invente el salto multiverso para poder ver cómo sería esta versión de “Santa Claus: The Movie”. Carpenter escribir y dirigir una epopeya de fantasía sobre una de las criaturas míticas más famosas de la historia es algo que nunca supe que necesitaba hasta ahora. La idea de Brian Dennehy de Papá Noel también es una verdadera inspiración, sobre todo porque esta película se habría situado en su filmografía entre “First Blood” y “Cocoon”. En cambio, Carpenter dirigió “Starman”, que le valió a Jeff Bridges una nominación al Oscar y sigue siendo lo más parecido que Carpenter haya hecho a una película “familiar”.

Todo sucede por una razón, pero no puedo creer, en lo más mínimo, que nos hayamos perdido la partitura navideña de Carpenter. Deberían haberle dado lo que quería. Es Navidad.



[ad_2]

Source Article Link

Categories
Business Industry

La película de terror Winnie the Pooh fue prohibida en Hong Kong por una razón ridícula

[ad_1]






Cuando la novela infantil Winnie-the-Pooh de A. A. Milne de 1926 finalmente entre al dominio público en 2022, el director Rhys Fricke-Waterfield está esperando entre bastidores. Durante muchas décadas, Winnie the Pooh ha sido propiedad de Disney, y la empresa gigante siempre ha protegido sus propiedades. Pooh era una extensión linda y caprichosa de la marca Disney. Cuando Disney perdió los derechos exclusivos, Frac Waterfield decidió meterle el pulgar en el ojo a Disney y hacer “Winnie-the-Pooh: Sangre y miel”, una película muy barata y muy mala en la que el viejo y tonto oso favorito de todos fue reimaginado como el viejo osito de peluche El tonto favorito de todos. La Lomomox asesina de dos metros y medio de altura.

A pesar de “Sangre y Miel” es una película terribleel público curioso apareció por curiosidad morbosa, y la película terminó recaudando 7,7 millones de dólares con un presupuesto miserable de 100.000 dólares. Su éxito inspiró a los Frake-Waterfields no sólo a producir “Winnie-the-Pooh: Sangre y miel 2”, sino también a anunciar toda una serie de otros clásicos infantiles de dominio público reinterpretados como películas baratas. Si todo va según lo planeado, en 2025 se estrenarán “Peter Pan's Neverland Nightmare”, “Bambi: The Reckoning”, “Pinocchio: Unstrung”, “Bambi: The Reckoning” y “Pinocchio: Unstrung”. “Bohnivers: Los monstruos se reúnen”. Es el segundo proyecto más peligroso previsto para 2025.

De hecho, “Blood and Honey” nunca se estrenó en China, por lo que se podría sospechar, ya que todas las representaciones de Winnie the Pooh suelen estar censuradas en China. Una serie de memes mordaces en línea parecen haber comparado físicamente la versión de Disney de Winnie the Pooh con el secretario general chino Xi Jinping, quien también es corpulento y osito de peluche. Se ha rumoreado que el Partido Comunista Chino desaprueba ese descarado desprecio hacia su líder y, como resultado, muchas imágenes del osito de peluche de Milne se han ocultado a la vista del público. “Winnie-the-Pooh: Sangre y Miel” ciertamente entraría en esa categoría.

Winnie the Pooh está censurado en China, quizás porque han comparado a Xi Jinping con él.

Las comparaciones entre Winnie the Pooh y Xi Jinping se remontan a 2013, cuando Xi se reunió con el entonces presidente Obama. Una foto de los dos líderes caminando uno al lado del otro generó comparaciones con un dibujo. Pooh camina junto a su amigo tigre, Tigger. Las comparaciones están empezando a persistir. En 2017, cuando Xi se reunió con el entonces primer ministro japonés, Shinzo Abe, su extraño apretón de manos posterior atrajo a los internautas a colocarlo junto a un dibujo de Bo estrechando la mano del malhumorado burro Eeyore. Las imágenes respectivas se pueden encontrar en Artículo en El guardián. Naturalmente, cuando los comediantes fuera de China descubrieron esto, decidieron forzar las comparaciones; Los créditos iniciales de “Last Week Tonight” de John Oliver mostraban a Shi y Pooh uno al lado del otro.

Internet está estrechamente vigilado en China y el gobierno a menudo censura las burlas hacia Xi Jinping. Las imágenes de Winnie the Pooh se eliminan cuando se colocan junto a Shi, lo que significa que los medios relacionados con Pooh a menudo se bloquean. “Christopher Robin” de 2018, una nueva versión de “Winnie-the-Pooh” relacionada con Disney, ni siquiera se estrenó en China, mientras que “South Park” fue prohibida en el país cuando uno de los personajes del programa mató a Pooh. El oso que parece algo. El título del episodio fue “Una banda en China”.

En 2023, “Winnie-the-Pooh: Sangre y Miel” también fue retirado de su estreno sólo dos días antes de su estreno previsto en China. El gobierno chino nunca ha hecho ninguna declaración oficial sobre por qué se prohibió la película, pero se puede suponer con seguridad que fue porque Winnie the Pooh todavía era visto como una herramienta de ataque contra Xi Jinping. La BBC una vez asumió La película “Sangre y Miel” entra dentro del ámbito de aplicación de una ley de censura que prohíbe cualquier cosa “potencialmente perjudicial para la seguridad nacional”. Si Pooh es un símbolo retorcido para Xi Jinping, y Pooh acecha y mata a personas en “Blood and Honey”, entonces es posible ver cuán nerviosa podría ponerse la junta de censura.

Es todo tan ridículo.



[ad_2]

Source Article Link

Categories
Business Industry

La comedia clásica de Jim Carrey fue concebida originalmente como una película de terror.

[ad_1]






La comedia sobrenatural de Chuck Russell de 1994, “La Máscara”, se basó en el personaje hiperviolento que apareció por primera vez en Dark Horse Comics en 1987. En los cómics, una máscara mágica otorga a su portador poderes sobrenaturales, así como una cabeza verde mutada de gran tamaño. Piel y dientes que parecen lápidas. La máscara también despoja al usuario de sus inhibiciones y moralidad, convirtiéndolos en payasos locos e invencibles. En el mejor de los casos, la versión de cómic de la Máscara es un héroe violento, que existe en un género más cercano al terror que los superhéroes tradicionales.

La película Russell lijó ligeramente los bordes. La película con clasificación PG-13 presentaba a un personaje manso y de voluntad débil llamado Stanley Ipkiss (Jim Carrey) que se transformaba en un personaje de dibujos animados confiado, carismático e imprudente cuando se ponía una máscara encantada. Comete actos de violencia (el Stanley enmascarado es particularmente cruel con los dos mecánicos que le robaron), pero Stanley finalmente aprende a ser una persona más confiada y extrovertida, llegando incluso a convertirse en un luchador contra el crimen. Sólo las personas que ya son malas continúan siéndolo bajo la influencia de la máscara. “La Máscara” fue un éxito cómico, recaudando más de 350 millones de dólares con un presupuesto de 18 millones de dólares, impulsando a Jim Carrey a la lista A de Hollywood.

Parece que al principio de la producción de La Máscara, la película se acercó mucho más al tono apocalíptico de los cómics. Russell tenía experiencia en hacer películas de terror, Después de dirigir la película “Pesadilla en Elm Street 3: Dream Warriors” en 1987 y una nueva versión de “The Blob” en 1988, y estaba listo para hacer una versión cinematográfica más sangrienta de “The Mask” para New Line Cinema. En una entrevista reciente con VarietySin embargo, Russell dijo que el horror y la violencia de la película se atenuaron en borradores posteriores porque el personaje principal se parecía mucho a Freddy Krueger.

Chuck Russell dijo que la máscara era muy cercana a Freddy Krueger

Russell también señaló que tuvo que cambiar la película. Cuando descubrió a Jim Carrey. Recordó el inicio del proyecto diciendo:

“Dirigí Pesadilla en Elm Street 3 e hice amigos en New Line. Luego dirigí The Blob y New Line quería otra película de terror impactante. Había un cómic llamado La Máscara que era tan aterrador que dije que sería como Freddy Krueger. , sería… Terrible, pero hay un tipo llamado Jim Carrey que acaba de aparecer en la película In Living Color.

“In Living Color”, para aquellos que no lo recuerden, fue la exitosa serie de comedia de Keenan Ivory Wayans que debutó en Fox en 1990. Carrey era miembro del grupo original y recibió mucha atención y aclamación. Como comediante, Carrey era conocido por su físico extremo, contorsionando su cuerpo y rostro de maneras nuevas e innovadoras. Russell sabía que con un actor así iba a tener que cambiar de rumbo con “La Máscara”. Sería mejor aprovechar al máximo los talentos de Curry. Entonces el personaje principal pasó de ser un asesino sarcástico y violento a un tipo salvaje de dibujos animados. Russell continuó:

“Esta fue la única vez en mi carrera en la que fue muy difícil explicar a los demás el potencial que tenía este actor en particular. […] Fue una inspiración para un hombre. “Conseguí el guión hasta el punto en que Jim Carrey lo vivió y lo respiró”.

El guión final, atribuido a Mike Werb, parecía más una caricatura de Tex Avery que “A Nightmare on Elm Street”. Carrey aportó su distintiva distorsión corporal y facial, y nació un nuevo tipo de personaje cinematográfico. Fue la decisión correcta.

Chuck Russell produjo The Mask con el espíritu de una película independiente

Carrey aún no era muy conocido en 1994, y su coprotagonista, Cameron Diaz, estaba haciendo su debut en la pantalla grande, por lo que a Russell no se le dio un gran presupuesto para trabajar. El único lugar donde a Russell se le permitió gastar dinero fue en los extensos efectos digitales de la película… lo cual a Russell no necesariamente le gustó. Como tal, intentó que el resto de la película pareciera lo más coherente posible. Filmó en locaciones reales para cada escena excepto una. Russell señaló:

“Tomé el concepto de una película independiente de bajo presupuesto. Todo en La Máscara es un escenario normal y corriente. El único escenario en toda la película era un pequeño dormitorio, porque tuve que deshacerme de él. […] La alegría de las películas independientes era el espíritu de equipo de nosotros contra el mundo. Haremos una película con un presupuesto determinado y pondremos todo el dinero en la pantalla”.

Russell señaló que debido a que “La Máscara” era una película de presupuesto relativamente bajo, Digital Effects Inc., Luz artificial y magia, Sólo pudieron enviar al “peor equipo” a trabajar en ello. Sin embargo, parecía que incluso el peor equipo estaba produciendo material excelente. Russell recuerda divertido las visitas que recibió en el set de algunos de los altos mandos de ILM. Todos parecen impresionados. “La Máscara” acabó siendo nominada a Mejores Efectos Especiales en los Premios de la Academia. Perdió ante Forrest Gump.

Russell señaló que su película tuvo tanto éxito que cambió la forma en que se dibujaban los cómics de Dark Horse. El personaje de la página se parece mucho a Jim Carrey. Sin embargo, los libros seguían siendo sorprendentemente violentos.



[ad_2]

Source Article Link

Categories
Business Industry

La peor película de terror que Stephen King haya visto jamás

[ad_1]






Stephen King fue coronado Rey del Terror por una razón. El autor de bestsellers comprende íntimamente las viñetas de terror que tienen el poder de despertar miedo y ansiedad en la mente humana. Basándose en esta experiencia, King recurre a menudo a Twitter Recomiendo uno o dos títulos de terror. Y destacando joyas del género que de vez en cuando han pasado desapercibidas. A veces incluso tuitea sobre películas que no le gustan, como aquella vez. King mencionó la única película de la que salió. Como adulto. en Tuiteo 2021 En la misma línea, King dejó caer el nombre de la peor película de terror que jamás haya visto:

“¿Cuál es la peor película de terror que has visto? Para mí, BLOOD FEAST”.

La naturaleza característicamente cruda de la declaración de King puede parecer un poco cáustica al principio, pero “Blood Feast” sin duda está a la altura de su nivel de infamia. No es una película de terror competente en absoluto, “Blood Feast” de Herschell Gordon Lewis fue un éxito inimaginable en su estreno por razones puramente circunstanciales, ya que su popularidad tuvo poco que ver con sus méritos limitados. Dicho esto, la película de Lewis tiene una importancia histórica que no se puede ignorar: es la primera película estadounidense de presentación, que lleva los límites de la sangre, el sexo y la sangre en pantalla al límite.

Cuando se estrenó la película en 1963, el Código Hays ya había comenzado a decaer, y Psicosis de Alfred Hitchcock comenzó a dar forma y popularizar el género slasher. Con la sensibilidad del público volviéndose más receptiva que nunca a la violencia en pantalla y al valor impactante, Lewis hizo un esfuerzo calculado para producir una película que rompiera el umbral de lo que se consideraba aceptable en la pantalla grande. En pocas palabras, “Blood Feast” es una película de terror de explotación casi incoherente, pero también es una película innegablemente importante en la historia del cine de terror.

Blood Feast estableció el género splash

La trama de “Blood Feast”, si se le puede llamar así, se centra en Fouad Ramses (Mal Arnold), un asesino en serie que ataca a mujeres y extrae sus órganos para revivir a la diosa egipcia Ishtar. El detective Pete Thornton (William Kerwin) es asignado al caso y se da cuenta de que la mutilación física es un patrón constante compartido por las víctimas, cuyas escenas del crimen siempre parecen un baño de sangre. El motivo de Ramsés es preparar un “festín de sangre” con la sangre y los miembros de mujeres asesinadas, pero nunca se nos dice Por qué Está tan obsesionado con revivir a un dios egipcio que llegará a tales extremos. Todo lo que sucede durante los 67 minutos de duración de la película es tan desagradablemente crudo y exagerado, su depravación tan gráfica que nunca adquiere un sabor satírico o satírico.

Lewis era muy consciente de que Blood Feast era único en el sentido de que nadie antes se había atrevido a considerar la explotación descarada como el principal atractivo de venta de las películas de terror. La estrategia de marketing utilizada fue un esfuerzo consciente para generar expectación: se distribuyeron bolsas de vómito durante el estreno y Lewis anunció la película como un punto de inflexión en la historia del terror. La frase “No hay nada tan impactante en los anales del horror” estaba pegada en los carteles, un sentimiento reforzado por la sangre implacable y la absoluta lascivia (que eclipsa intencionalmente la narrativa). Esto claramente benefició a la película, ya que recaudó 4 millones de dólares en taquilla frente a su escaso presupuesto de 24.500 dólares.

¿Qué es la “Fiesta de la Sangre”? un acto Lo que hizo fue normalizar en cierto modo la violencia extrema en pantalla, demostrando que había público para asesinos con machetes que cortaban cuerpos sin remordimiento. Ramsés apareció, sin importar cuán hueco o sin pulir fuera su personaje. Una introducción a antagonistas icónicos del terror como Jason Voorhees Y Michael Myers. La única diferencia es que “Blood Feast” en realidad no es tan bueno, es simplemente el primero de su tipo.



[ad_2]

Source Article Link

Categories
Politics

Nosferatu 2024 Movie Runtime bate récord de adaptación de terror

[ad_1]

El tiempo de ejecución de Robert Eggers es 2024 Nosferatu Se ha revelado la nueva versión, estableciendo un récord para la serie de películas de terror. Eggers se estableció como uno de los principales directores de terror con su aclamada película. la bruja. Más tarde viró hacia la fantasía oscura con el faroManteniendo su coherencia al representar la desintegración psicológica. Después de aventurarse en la fantasía histórica épica con… vikingoEggers está de vuelta en el próximo juego de terror. Nosferatu Remake, protagonizada por Bill Skarsgård como un vampiro de otro mundo.

Con la película lista para desatar el terror gótico el día de Navidad, la nueva película de Eggers está llegando. Nosferatu Ahora revelado (a través de fandango), y con 2 horas y 12 minutos, es más largo que cualquiera de los anteriores Nosferatu película.

Lo que esto significa para el Nosferatu de Eggers

Murnau necesitó menos de 90 minutos

F.W. Murnau escribió el original Nosferatuuna adaptación libre de Bram Stoker Dráculay se cambió el nombre del monstruo por razones legales. Un clásico del cine expresionista alemán, la película de Murnau es una pesadilla visual y atmosféricamente deslumbrante. No es una pesadilla muy larga, con una duración de 1 hora y 21 minutos. Dado que la mayoría de las películas mudas tuvieron una duración corta, no sorprende que la película de Murnau dure menos de 90 minutos.

Ediciones Nosferatu

tiempo de funcionamiento

Año de lanzamiento

Nosferatu: Sinfonía de terror

1 hora y 21 minutos

1922

Nosferatu, el vampiro

1 hora y 47 minutos

1979

Nosferatu

2 horas y 12 minutos

2024

Siguiendo los pasos de Murnau, Werner Herzog, el cineasta alemán de la Nueva Ola que recientemente se obsesionó con Internet, creó su propia película remasterizada de 1979. Drácula historia, Nosferatu el vampiro. Protagonizada por Klaus Kinski, frecuente colaborador (y a veces enemigo) de Herzog, la película tiene un ritmo magnético, pero en última instancia no agota demasiado la paciencia del espectador, con una duración de 1 hora y 47 minutos. “Nosferatu” de Eggers dura 25 minutos más que la película de Herzog y aproximadamente una hora más que la de Murnau.

Nuestra visión del tiempo de ejecución de Nosferatu

Ninguna buena película parece demasiado larga.

Emma Corrin parece aterrorizada en Nosferatu

Las películas se han vuelto cada vez más largas en los últimos años, e incluso las películas basadas en cómics suelen durar más de dos horas. Dos horas y 12 minutos pueden ser un poco largos para una película de terror, en una época en la que la mayoría de los directores de terror intentan mantener una película en menos de dos horas, pero no es un tiempo de ejecución obscenamente largo en comparación con algo como Tecnología de la información semestre 2Que duró unas ridículas 2 horas y 49 minutos.

Sin duda, Eggers tenía buenas razones para exceder las dos horas al contar su versión de la historia de los vampiros. Si se encarga él mismo Nosferatu Es realmente convincente, esas 2 horas y 12 minutos van a llevar mucho tiempo. Por otra parte, para una película tan inquietante Nosferatu Parece que menos es más cuando se trata de tiempo de actividad. Pedir a los espectadores que se queden quietos y tengan miedo durante más de dos horas no suele ser una buena idea, ya que la tensión psicológica generada por el terror tiende a acumularse cuanto más avanza la película.

Por supuesto, hay algunas películas de terror clásicas de larga duración, en particular el brillante y el bebe de romeropero generalmente es mejor mantener las cosas en orden cuando se intenta asustar a la audiencia. Sin embargo, Eggers tiene una gran habilidad para poner de los nervios a su audiencia y a su público. Nosferatu Suena como otra experiencia única y aterradora.

Fuente: Fandango

[ad_2]

Source Article Link

Categories
Business Industry

Top 5 películas de terror donde nadie muere

[ad_1]






¿Alguien muere en cada película de terror jamás realizada? La respuesta es no, aunque pueda parecer contradictorio. De hecho, algunas entradas del género se basan únicamente en una atmósfera tensa o en el horror implícito para crear una experiencia catártica. Por otro lado, hay películas de terror donde… todos Muere y la falta de supervivientes enfatiza la absoluta desolación del mundo en el que viven los personajes. Un ejemplo de esto es “The Thing” de John Carpenter. cuyo final determina en gran medida el destino de los supervivientes restantes y el destino de George A. Romero. “La noche de los muertos vivientes”, que termina con la muerte brutal del aspirante a ser el último niño.. Las muertes múltiples también son un elemento básico del género slasher, y a menudo aumentan las apuestas a lo largo del desgarrador arco del único superviviente que debe encontrar una manera de perseverar contra todo pronóstico.

Volviendo a las películas de terror en las que nadie muere, he compilado una lista de cinco películas famosas que no contienen muertes y dependen en gran medida de emociones atmosféricas para crear terror. El discurso en torno a este tema tiende a incluir “El proyecto de la bruja de Blair” de 1999, pero omití la película de terror con metraje encontrado ya que su muerte fuera de la pantalla está en gran medida implícita (aunque la verdadera naturaleza del asesino sigue siendo un misterio). Si bien hay argumentos que defender Eventos del “Proyecto de la Bruja de Blair” ¿Es solo una alucinación paranoica o es causada por algo más mundano, más horrible? De cualquier manera, hay muchas razones para creer que nadie sobrevive a la película.

Sin más preámbulos, profundicemos en estas películas y exploremos qué las hace tan aterradoras a pesar de la falta de muertes de personajes.

5. Líneas planas (1990)

Para una película centrada en simulaciones cercanas a la muerte, “Flatliners” de Joel Schumacher sorprendentemente no mata a ninguno de sus personajes. Sin embargo, la tensión constante que evoca la premisa de la película coquetea con la idea de acción. solo esoincluso cuando el tono oscila entre la tensión tensa y el campamento puro. En “Flatliners”, el estudiante de medicina Nelson (Kiefer Sutherland) convence a sus compañeros para que lo estabilicen durante un minuto antes de resucitarlo con desfibriladores, con el objetivo de descubrir la vida después de la muerte. La delgada línea entre la curiosidad y la imprudencia se recorre en todo momento, especialmente cuando cada estudiante “plano” se encuentra con una visión aterradora vinculada a sus motivaciones psicológicas durante el lapso de un minuto.

El horror subyacente de la película surge de la manifestación literal de pecados o traumas individuales, que regresan de manera tangible para atormentar a los personajes después de que regresan de su simulación cercana a la muerte. Por ejemplo, Rachel (Julia Roberts) está a punto de morir mientras está herida en el techo después de que sus amigos no pudieron reanimarla, pero sobrevive después de revivir el horrible recuerdo del suicidio de su padre. El deseo de los personajes de resolver uno de los mayores misterios de la vida: ¿qué pasa después de la muerte? – Tiene el terrible coste de tener que afrontar los horrores de su pasado. Esta película trata sobre el infierno personal y la naturaleza ineludible de la culpa, que siempre encuentra una manera de carcomer el alma.

4. Los otros (2001)

A todo el mundo le encanta una buena historia de fantasmas, y Los Otros cumple todos los requisitos cuando se trata de contar una pequeña historia de miedo sobre un fantasma espeluznante. Corre el año 1945, y Grace (Nicole Kidman) reside en una preciosa mansión gótica con sus dos hijos, quienes son alérgicos a la luz y deben seguir una larga lista de instrucciones específicas para su bienestar. La llegada de tres individuos en busca de trabajo, a quienes Grace contrata como cuidadores de la finca, coincide con las apariciones que sacuden a la ya paranoica Grace hasta la médula. Las puertas se cierran en su cara, los instrumentos musicales cobran vida en la oscuridad de la noche y En algún momento de Los Otros, uno de los niños queda poseído. Durante un inocente juego de disfraces. A medida que aumentan los sustos, la película proyecta la ilusión de que se dirige en una determinada dirección y luego gira bruscamente a la izquierda cuando menos lo esperas.

Se ha hablado mucho del “giro” al final de “Los otros” y por buenas razones; La película genera suspenso con la ayuda de tropos de género tradicionales solo para subvertirlos por completo con fines convincentes. Si estamos siendo técnicos aquí, -(importante Spoilers ¡adelante!) – El destino de Grace y sus hijos es la muerte, pero ellos han estado muertos todo el tiempo y simplemente no son conscientes de ello. Compartimos su ignorancia colectiva hasta que se rompe el hechizo y tomamos sus experiencias de vida como evidencia de vida, que la película utiliza a su favor para hacer que la naturaleza sorprendente del final retorcido se mantenga en el aterrizaje. Y es.

3. Duende (1982)

Escrito y producido por Steven Spielberg, “Poltergeist” se siente como la experiencia Spielbergiana por excelenciaPero en realidad no estaba dirigido a él. En cambio, las hábiles manos de Tobe Hooper transformaron este cuento clásico en una pieza de horror extraordinariamente conmovedora alimentada por la necesidad de proteger a las personas que amamos. “Poltergeist” es una historia de fantasmas que se basa en relativamente pocos efectos especiales sobrenaturales. En cambio, la atención se centra en los Freelings, que pasan por un infierno en la comunidad planificada de Cuesta Verde después de que interviene un poltergeist inexplicable. Sin embargo, los verdaderos culpables de esta situación resultan ser los oportunistas capitalistas: promotores inmobiliarios que ignoran la santidad de la vida para priorizar las ganancias, sin importar el costo.

Cuando Hopper se entrega a efectos especiales técnicos para generar miedo, como cuando la rama de un árbol choca contra una ventana o cuando la pequeña hija de los Freeling, Carol Anne (Heather O'Rourke), es absorbida por un portal, los resultados son aterradores y grotescos. No importa cuán extraños puedan ser estos eventos, el núcleo emocional de la película sigue siendo dolorosamente real. Aquí, una unidad familiar aparentemente perfecta se ve perturbada por entidades sobrenaturales, lo que obliga a sus miembros a demostrar su amor mutuo luchando contra un mal que escapa a su comprensión. Hay muchos casos en los que la muerte parece inminente, pero el “espíritu maligno” elige un regreso seguro al sistema. Al final, los Freelings logran escapar con éxito de la fuente del trauma y vivir un día más.

2. El conjuro (2013)

El Conjuro podría haber funcionado bastante bien como una película de terror de posesión estándar, incluso sin que James Wan agregara más profundidad emocional a los momentos de terror repetitivos y de lucha. La popularidad de la serie más grande “El Conjuro”, y especialmente de esta entrada en particular, se puede atribuir a las muchas escenas destacadas que se deleitan con la deliciosa extrañeza de una entidad que manipula a sus objetivos desprevenidos. El horror que vive Perón en esta película sólo puede ser explicado o medido por cualquiera Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga, respectivamente)Que albergan su dolor en un mundo donde entidades demoníacas acechan dentro de las cosas y las personas. En lugar de simplemente desempeñar el papel de “videntes” que predicen horrores, los Warren lidian con los miedos que son una parte intrínseca de sus trabajos, junto con los peligros que conlleva la exposición a quienes habitan en el otro lado. .

Por supuesto, un animal muere en “El Conjuro”, pero en última instancia, ningún ser humano sufre daños permanentes aquí, incluso después de que una entidad demoníaca llamada Bathsheba aterroriza a los Byron y posee a uno de ellos. En medio de tensos juegos de escondite, aplausos desde el interior de los armarios y siniestros intentos de asustar a los traumatizados hijos de Perron, “El Conjuro” utiliza riesgos emocionales para impulsar una narrativa tradicional. Los resultados no son desagradables, ya que resulta reconfortante renovar un terreno familiar. Es más, hay mucha diversión cuando las tácticas de miedo exageradas se combinan con opciones narrativas de buen ritmo que evitan que los sustos se sientan demasiado culpables.

1. Pancartas (2002)

Para dejar de lado lo obvio: la trama de “Signs” de M. Night Shyamalan en realidad se pone en marcha con la muerte de alguien, aunque antes del comienzo de la película. La película sigue al ex sacerdote Graham Hess (Mel Gibson), quien recientemente perdió a su esposa Colleen (Patricia Kalember) en un accidente automovilístico, mientras lucha con su fe mientras llora con su hermano, Merrill (Joaquin Phoenix), y sus dos hijos. Esta tristeza generalizada se ve agravada por informes de avistamientos extraterrestres y círculos en las cosechas que aparecen en todo el mundo, incluidos los campos de maíz de la granja rural de Hess. no lo estropearé El hermoso y edificante final de “Signs” En caso de que aún no la hayas visto, la película termina con una nota enormemente afirmativa de la vida y permite a Graham y sus seres queridos procesar el vacío dejado por la ausencia de Colleen.

La única referencia directa a la muerte viene en forma de un flashback del accidente que le quitó la vida a Colin, pero nuevamente, nadie muere en Signs. La película opta por disfrutar de la atmósfera tensa y solemne dentro de la aislada granja de Hess, que se ve atenuada de vez en cuando por la entrañable alegría que Merrill aporta a la familia. Una capa secundaria de confusión es provocada por la lucha de Graham con la fe, que poco a poco se convierte en un desdén misantrópico por la idea de la intervención divina. Aunque “señales” significan literalmente la belleza de la voluntad humana y la perseverancia ante el desastre, también se prestan a la imaginación, junto con la veracidad de los milagros divinos.



[ad_2]

Source Article Link

Categories
Business Industry

Esta comedia de terror refleja una de las mayores historias de casas embrujadas de Stephen King.

[ad_1]

Una de las historias de miedo es la historia de la casa embrujada; Es tan fácil decírselo a alguien sentado alrededor de una fogata como hacer una foto de terror a partir de una. Una historia de una casa embrujada que podría haber pasado desapercibida, pero no debería, es la miniserie de cómics de 2021 “The Me You Love In The Dark”.

El artista Ro Meadows se acerca a la fecha límite de su presentación. Entonces, alquiló una casa antigua en el Medio Oeste, pensando que necesitaba algo de aislamiento para crear. Su agente de bienes raíces le advierte que se rumorea que la casa que ha elegido está embrujada, pero Rue se siente demasiado atraída como para dejarla pasar. Mientras todavía lucha por pintar, descubre que la casa ni siquiera estaba vacía antes de que ella se mudara.

“I Am the One You Love in the Dark” es obra del escritor Scotty Young y el artista Jorge Corona (quien actualmente está triunfando como artista en El cómic de Transformers más vendido). El comediante es su segundo equipo, ubicado en el medio. “Medio Oeste” Y su nuevo oeste “No hay tumba”. Los tres cómics indican que ella es una nueva fuerza en la industria del cómic a la que hay que prestar atención.

Hablando con AIPTYoung y Corona dijeron que planearon la historia por primera vez poco antes de que comenzara la pandemia de COVID-19. Sintieron que les habían dado una mano imposible de ganar, al haber concebido una historia cómica sobre alguien atrapado en una casa cuando sus lectores acababan de vivir su propia historia de terror como ésta. En cambio, hizo que el cómic fuera más resonante. Ayuda que “The Me You Love In The Dark” capture la parte más importante de la experiencia de la fiebre de cabina: comienza lentamente.

La configuración limitada y los paneles rítmicos de Corona hacen que 'The Me You Love In The Dark' sea una lectura fácil: los cinco temas fluyen fácilmente como uno solo. Cada una de las cinco portadas sigue un patrón; En la parte superior de la página, la casa se encuentra sobre un vacío negro. Debajo hay una escena que muestra a los personajes. En la portada del número 1, se muestra a Rue con la espalda oscura mientras dos manos oscuras se extienden hacia su portador.

este Él es Un libro que se puede juzgar por su portada. El cómic mezcla terror real con un estilo artístico de dibujos animados (por ejemplo, los increíblemente enormes y lo suficientemente azules de Ro como para ser anteojos opacos), pero no es menos aterrador a pesar de lo poco realista que es.

“The Me You Love In The Dark” invita a comparaciones con el legendario escritor de terror Stephen King. La propaganda en la contraportada de la edición recopilada se refiere a King (y Neil Gaiman, por ejemplo). También hay mucha “Coraline” en este cómic.) y alguien en El nombre del libro marca “El Resplandor”. Como este libro, eso es también Sobre un creativo que intenta utilizar el aislamiento para seguir adelante con el trabajo. (Aunque Jack Torrance era escritor mientras Rowe era ilustrador). Sus prácticas vacaciones salen mal cuando se encuentran.algo En una casa que conlleva malas intenciones de propiedad.

A pesar de las comparaciones “brillantes” garantizadas, la dinámica entre Ro y House finalmente se vuelve más identificable. Otro (casi bueno) libro de Stephen King: “Misery”, que gira en torno a un autor rehén de un fan engañado.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
Politics

Marrowbone explicó de qué se trata realmente la película de terror de Mia Goth y Anya Taylor-Joy

[ad_1]

hueso con tuétano Es una película de terror profundamente psicológico que toma en cuenta temas pesados ​​como la memoria y la soledad, todo lo cual se explica a través de una sutil metáfora que el director Sergio G. Sánchez teje a lo largo de su película. pelicula de terror psicologico español ingles 2017, hueso con tuétano Está protagonizada por un elenco increíble, que incluye a las estrellas emergentes Anya Taylor-Joy y Mia Goth, así como a George MacKay y Charlie Heaton. La película fue recibida con cierta tibieza con una calificación del 49%. tomates podridos. Lo que le falta en profundidad emocional y originalidad a sus personajes, lo compensa con su reparto, su atmósfera y su conmovedora historia.

La película está ambientada en 1968 y sigue a la familia Fairbairn. Liderados por su madre Rose (Nicola Harrison), los cuatro niños Fairbairn se trasladan desde Inglaterra a la casa de la infancia de Rose en Maine, llamada Marrowbone Residence, que todos toman como apodo, abandonando el nombre de su padre para pasar desapercibidos. Rose muere sólo unos meses después. Dejando al hijo mayor, Jack (McKay), a cargo de sus hermanos, entabla un romance con una chica local, Allie (Taylor-Joy), y explora los oscuros secretos encerrados en algún lugar de la Residencia Marrowbone.Secretos que podrían cambiar su vida para siempre.

Marrowbone utiliza una casa embrujada para reflejar el estado mental del personaje.

La casa en la médula ósea refleja los miedos y esperanzas inquietas de quienes viven allí.

Una película de terror sobre una casa encantada no es sólo una idea original. Desde 1959 con Casa en la colina encantadaLas casas encantadas han sido un elemento básico del género. La casa es un lugar excelente para cualquier película de terror. Es seguridad y calidez en su máxima expresión. En el peor de los casos, representa dolor, soledad y aislamiento. Pueden ser todas estas cosas a la vez, mezclar recuerdos amargos con buenos.Incluso aquellos con buenos recuerdos de los hogares de su infancia probablemente recuerden noches en las que miraban hacia las escaleras, sin estar seguros de lo que había allí.

Relacionado con

10 películas de terror donde la casa es la protagonista

Desde Elm Street hasta Amityville, estas casas, mansiones y más son algunas de las obras de arte más emblemáticas del género.

El director español Sergio G. Sánchez pone la casa en el centro de la película hueso con tuétano Para un buen uso en su propia película de terror psicológico. Aparentemente, el palacio es un lugar de seguridad y refugio. La familia Marrowbone llega de Inglaterra y está claro que la fealdad con su padre y marido ausentes es lo que los expulsa de las Islas Británicas. De este modo, El majestuoso palacio es un castillo que se mantiene alto y fuerte frente a todo lo que se lanza contra la familia.. Es un escape y a lo largo de la película me siento así.

Sin embargo, el santuario también puede ser una prisión, y Sánchez a veces plantea esa idea al ser aceptado dentro de sus muros. hueso con tuétanoRose y sus hijos le ceden el control de sus vidas. Las casas pueden brindar protección, pero también absorben los recuerdos, las historias y las emociones de quienes residen en ellas, al menos en el lenguaje de las películas. El Marrowbone Residence Hotel no es diferente. Hay un dolor profundo dentro de la familia Marrowbone, un dolor que no se revela hasta el final de la película de terror.

Al hacerlo, la médula ósea misma se infecta, se retuerce y se retuerce, y se impregna de algo irreconocible e incomprensible.

Los niños con médula ósea pueden sentir esto. Se refieren a este trastorno como un fantasma o una caja tangible en la que los niños pueden meter miedos, ansiedades y malos recuerdos. Sin embargo, los fantasmas de Marrowbone no son sólo la imaginación de los niños de la película. Jack hizo todo lo posible para cubrir los espejos de la casa. Los espejos son símbolos de dualidad, reflexión y autocomprensión. Al ocultar estos espejos, Jack y sus hermanos ocultan sus miedos. Al hacerlo, la médula ósea misma se infecta, se retuerce y se retuerce, y se impregna de algo irreconocible e incomprensible.

El verdadero significado del final de Marrowbone

Jack debe aceptar su trauma para poder sobrevivir.

Billy (Charlie Heaton) entra en una cueva con una linterna en Marrowbone.

como hueso con tuétano A medida que se acerca el final, se revela un giro en la historia que cambia la forma en que todos, tanto espectadores como personajes, ven la primera parte de la película. Cuando el abogado de la ciudad Tom Porter (Kyle Soller) chantajea a Jack para quitarle el dinero de su familia y convertirlo en socio de una firma de la ciudad de Nueva York, los hermanos de Jack deciden que necesitan la ayuda de su hermano. Piden reunirse con Allie en secreto para decirle algo que necesita escuchar. Allie llega al lugar de reunión y lo encuentra desierto. En cambio, encontró una memoria supuestamente escrita por los hermanos Marubon.

En él, se entera de que Simon Fairbairn (Tom Fisher), el padre asesino en serie convicto de Marrowbone, ya regresó después de descubrir la residencia poco después de que se mudaron allí. Para proteger a sus hermanos, Jack los encerró en el ático, que estaba cubierto. Durante toda la película, fue a confrontar a su padre. Simon, desesperado por el dinero que su familia le “robó”, deja inconsciente a Jack, regresa a la Residencia Marrowbone y mata a los cuatro hermanos de Jack.

Jack selló los cuerpos de su padre y sus hermanos vivos dentro del ático y desarrolló múltiples personalidades para ayudar a lidiar con el trauma que experimentó.

Jack selló los cuerpos de su padre y sus hermanos vivos dentro del ático y desarrolló múltiples personalidades para ayudar a lidiar con el trauma que experimentó. Estos personajes son los que el público ve en la pantalla y son la razón por la que Allie nunca conoce a ninguno de los hermanos de Jack. Jack cubrió los espejos de su casa para no salir de la ilusión en la que prefería vivir. Sin embargo, Ally despertó a Jack. Cuando es atacada por Simon, que aún vive, Jack deja salir al personaje de Billy (Heaton) y mata a Simon..

Más tarde, Jack sale de la atención psiquiátrica con Allie. Los médicos le dicen que se asegure de que él continúe tomando sus medicamentos, pero ella se niega en silencio y se da cuenta de que Jack está más feliz al creer que sus hermanos todavía están vivos. Esta revelación cambia la primera mitad de la película y la importancia de la casa en ella. Jack ha sellado sus recuerdos dentro de Marrowbone, en un caso literalmente, y se niega a mirarlos.Está simbolizado por la cubierta de espejos.

Mantener todo encerrado en su cabeza le creaba tanto dolor como mantener a Simon encerrado en su casa.

La ruptura mental de Jack se refleja en su hogar. Cuando Allie descubre lo que está sucediendo, Tom rompe el ático tapiado, reflejando el estado mental de Jack con el estado físico de su casa. Sin embargo, en ambos casos se trata de una liberación necesaria de la memoria y del dolor. Mantener todo encerrado en su cabeza le creaba tanto dolor como mantener a Simon encerrado en su casa. El trabajo crucial de Allie en hueso con tuétano Ayuda a Jack a darse cuenta de su dolor y engaño. Al mismo tiempo que determina cuándo es saludable para él olvidar ciertos recuerdos.

El director Sergio G. Sánchez considera a Marrowbone una historia de amor

El amor es lo que salva a Jack de sí mismo.

La familia Marrowbone jugando en la playa.

A pesar del asesinato, los fantasmas y las ilusiones. El director es Sergio G. Sánchez. hueso con tuétano Ser romántico más que cualquier otra cosa. (a través de Muertos diarios),

“Pero en el fondo de todo, Marrowbone es una historia de amor. No sólo amor romántico, es una historia sobre los lazos que nos unen y que no se pueden romper, y cómo el amor se combina para superar incluso las cosas más terribles que pueden ocurrir”. nos pasó. Sentí que esta historia necesitaba ser contada.” Me encanta equilibrar todo lo que sucede.

hueso con tuétano Es una historia de amor. Es una historia de amor entre Jack y Allie. Como muchos amores florecientes, la pareja no se entiende de inmediato, aunque la razón detrás de esta separación es más siniestra de lo que ninguno de los dos cree. No importa la tristeza que rodea la vida de Jack, Allie está ahí para él y está dispuesta a superar su dolor y trauma para conocer a la persona que lleva dentro.

Al mismo tiempo, hueso con tuétano Se trata de amor fraternal.. Es un amor tan fuerte que Jack no puede afrontar el hecho de que todos están muertos y, en cambio, crea su propia realidad. Como dice Sánchez (trad. PantallaAnarquía),

“[It’s] No es sólo una historia de amor romántica, sino también de amor fraternal, el amor entre hermanos que no se puede romper.

Es digno de mención que incluso en la mente de Jack y en la memoria de sus hermanos, son lo suficientemente amorosos como para darse cuenta de que ellos, como producto de la imaginación, necesitan ayudar a su hermano a afrontar su muerte. Hay allí múltiples capas de ilusión y memoria. Jack no sólo recuerda con cariño a sus hermanos, sino que son tan reales que, en cierto modo, puede pensar que no existen. hueso con tuétano Explica el sentimiento de soledad, tristeza y crisis mental al sentirse atormentado por el entorno, y también destaca el punto crucial de que el amor es necesario para que alguien comprenda el trauma que ha experimentado.

Médula ósea 2017

Marrowbone sigue a cuatro hermanos que, tras la muerte de su madre, se esconden del mundo exterior en su deteriorada propiedad familiar. Dirigida por Sergio G. Sánchez, la película está protagonizada por George MacKay, Anya Taylor-Joy y Charlie Heaton. La historia entrelaza suspenso y lazos familiares mientras los hermanos enfrentan una presencia siniestra dentro de la casa.

salida
Sergio J. Sánchez
fecha de lanzamiento
27 de octubre de 2017
tiempo de funcionamiento
111 minutos
presupuesto
8000000.0

[ad_2]

Source Article Link

Categories
Business Industry

¿Cuál es la mejor serie de terror y ciencia ficción que no ves?

[ad_1]






No hay nada como engancharse a un programa que acabas de descubrir y que tiene un montón de temporadas para ver… y si acabas de ver el último avance de MGM+ (anteriormente conocido como Epix antes de cambiar de nombre)Probablemente sepas muy bien de dónde venimos. Como se informó El tiempo de entregael servicio de streaming al que suelen conectarse los multimillonarios acaba de dar luz verde a una cuarta temporada del programa de terror y ciencia ficción “Who”. Sabemos lo que piensan todos los recién llegados a la serie: “¿Un cuarto? Ni siquiera sabía que había un primero”. Bueno, está en MGM+ desde 2022. Y se destaca Muchos de los mismos tropos de fantasía que “Perdidos”. Para empezar, completo con una de las estrellas de este querido programa.

El ex isleño Harold Perrineau, que interpretó a Michael Dawson en Lost, protagoniza From como Boyd Stevens, uno de los muchos habitantes de un pequeño pueblo en ruinas del que parece incapaz de escapar. Verá, el problema con este lugar sin nombre es que cualquiera que deambule por la ciudad se da cuenta rápidamente de que no hay salida y que están sucediendo muchos sucesos extraños y extraños con los lugareños nocturnos en busca de sangre. “Who” ya ha ganado mucha popularidad desde su debut Incluso recibe el sello de aprobación de Stephen King.. No se equivoquen, fans de “Lost”: para aquellos que tienen a los supervivientes de Oceanic 815 cerca de sus corazones, “From” será una alternativa interesante con un toque más oscuro y malvado.

¿Quién ya tiene tres temporadas de combustible de pesadilla absoluta a sus espaldas?

Al igual que “Lost”, “From” lleva al público por un camino sinuoso y sinuoso que plantea más preguntas de las que responde a medida que el programa se ha desarrollado hasta ahora, pero también es un camino que encuentra algunos obstáculos ocasionales a través de algunos monstruos realmente aterradores. Con niveles de paranoia y estrés absolutamente altos, el miedo realmente aparece cuando se pone el sol gracias a las criaturas locales que incluso parecen humanas hasta que destrozan a alguien. Eso se suma a los problemas secundarios de los fantasmas de las niñas muertas, los hechizos utilizados para protegerse del mal y las misteriosas pistas sobre cuánto tiempo este aterrador pedazo de tierra ha estado causando que los lugareños hagan cosas indescriptibles.

Aunque puede ser un territorio familiar para Perino, dijo el actor. Premios diarios En 2022 estará feliz de volver a sumergirse en lo desconocido. (“Sólo quería volver a cosas que eran tan divertidas, convincentes y desafiantes”, explicó). Y él tampoco está solo. Ahora en su tercera temporada, “From” tiene un impresionante grupo de talentos que, con suerte, permanecerán. A Perrineau se unen personajes como Scott McCord como Victor Cavanaugh, un residente de la ciudad de OG con problemas, David Alpay como el ingeniero de software Jade Herrera (obligado a ir a la vieja escuela para encontrar una salida) y Elizabeth Saunders como la poderosa copresidenta de la ciudad, Donna. Lluvias. Por supuesto, incluso con todo este gran talento, la mayor preocupación sobre “Who”, al igual que “Lost” antes, es si al final seguirá bajando, cuando eso suceda.

¿Quién entra en un espacio realmente extraño, pero puede salir?

Tal como están las cosas, Who probablemente esté manejando las cosas mucho mejor que sus rivales más antiguos. El terror que esta ciudad puede infligir a sus residentes envía el programa a segmentos sobrenaturales antes de lo que “Lost” se atreve a hacerlo. El único problema tiene que ver con cuánto tiempo les tomará a los personajes de la serie encontrar finalmente una salida. pero donde “Lost” fue criticada por no abordar sus propios temas al final del programa“Who” podría salir con un historial claro, al menos si su estrella tiene algo que decir al respecto.

En una entrevista de 2022 con diversoPerrino se dirigió al oso polar en la habitación y admitió: “Mira, Lost nos ha traumatizado un poco a todos”. Luego de convertirse en parte de uno de los mayores misterios de la televisión, el nuevo presidente de esta ciudad anónima ha sido identificado. Para que la historia no se repita. “Entonces, cuando estaba hablando con ellos para 'Who', dije: '¿Vamos a pasar por esto otra vez?' Y me dijeron: 'No, tenemos una historia que contar y la vamos a hacer'. en 10 episodios seguidos”. “Se irá”, confirmó Perrino. “Fue más de lo que nos dieron en 'Perdidos'. Con suerte, eso será suficiente para convencerte de que lo pruebes. Pero ten cuidado. Una vez que estés dentro, probablemente nunca saldrás.

“Who” se transmite actualmente en MGM+.



[ad_2]

Source Article Link

Categories
Politics

¿Dónde y cuándo puedes ver el remake de la película de terror de James McAvoy?

[ad_1]

Se ha revelado la fecha oficial de estreno de la película de terror dirigida por James McAvoy no hables mal. La película que dirigió la mujer de negroJames Watkins es una nueva versión del thriller danés de 2022 del mismo nombre y sigue a una familia estadounidense que visita a una familia británica que conocieron durante las vacaciones, solo para descubrir que no todo es lo que parece en su aislada casa de campo. el no hables mal El elenco también incluye a Mackenzie Davis, Aisling Franciosi, Alex West-Leffler, Dan Hough y Scoot McNairy.

por El tiempo de entrega, no hables mal el era Su estreno está previsto en Peacock el 6 de diciembre.. La fecha de lanzamiento en streaming en NBCUniversal llega aproximadamente dos meses y medio después del estreno de la película el 13 de septiembre, dos meses después de su estreno digital el 1 de octubre y sólo dos semanas y media después de su lanzamiento físico el 19 de noviembre.

¿Qué significa esto de no hablar mal?

Es posible que a la película le cueste hacerse notar

el no hables mal El lanzamiento en streaming lo sitúa en el mercado local. En un momento en el que la competencia será intensa en las salas. Si bien el único estreno nuevo del fin de semana del 6 de diciembre es la comedia de ciencia ficción relativamente menor A24. Y2Kesta película debutará en un fin de semana lleno de películas taquilleras de los fines de semana anteriores. El segundo luchador y demonioy moana 2. El resto de diciembre también verá el lanzamiento de importantes proyectos presupuestarios, entre ellos Kraven el cazador, Mufasa: El Rey Leóny Sonic el erizo 3todo lo cual podría distraer a los espectadores de sus opciones en casa.

Los estrenos de la temporada de premios también inundan los cines en diciembre, incluidos…
niñita
,
Completamente anónimo
,
Brutal
y
siguiente habitación
.

pero, Esta fecha de lanzamiento de transmisión es oportuna para las vacaciones, Cuando varias familias se reúnen en casa y buscan estrenos online para verlos juntos. La película también podría beneficiarse de un estreno online en diciembre si aparece en las listas de los 10 mejores de fin de año publicadas por varios críticos y publicaciones. Esta es una gran posibilidad, dada la tendencia general de los críticos no hables mal Las críticas fueron muy elogiadas y la película recibió una puntuación del 84% del sitio web certificado Fresh Rotten Tomatoes.

Nuestra visión de la historia de la transmisión de “Speak No Evil”.

Imagen vía Universal Pictures

En última instancia, las perspectivas de transmisión de la película de terror de 2024 todavía se ven buenas a pesar del mercado competitivo en diciembre. no hables mal Ya fue un gran éxito de taquilla, recaudando 76,7 millones de dólares con un presupuesto de sólo 15 millones de dólares. El estreno más taquillero del año de Blumhouseyendo más allá de títulos que incluyen imaginario, Natación nocturnay asustado. Dada su respuesta crítica y comercial hasta ahora, parece muy posible que la película encuentre un nivel similar de éxito en su lanzamiento en streaming para Peacock.

Fuente: Fecha límite

[ad_2]

Source Article Link