Categories
Politics

Joma Jux derrite corazones componiendo una canción de amor para su novia, Priscilla Ojo, y estrena vídeo musical

[ad_1]

El cantante tanzano Joma Jux ha derretido corazones con su canción de amor para su novia, Priscilla Ojo.

En una publicación compartida con su esposa, Jumma Jux compartió un video musical de la canción en el que se captura a los dos amantes bailando. En su comentario, Joma mencionó que hizo la canción para que la disfrutaran juntos. Anunció que había creado un desafío para parejas, al que llamó “Owlwolf”.

“Hice esta canción para que la disfrutemos juntos.
Ololovi mi
¡¡Desafío Olulufe Mi JP activado!!

La canción de amor de Joma Jux de Priscilla Ojo

El video derritió los corazones de los fanáticos y seguidores de Priscilla cuando acudieron a la sección de comentarios para expresar su admiración por él.

Osas Ighodaro comentó con un emoji de amor.

Enioluwa escribió: “Esto es lo que tu Bob puede cantar. No te preocupes, promocionaremos muy bien la canción en nuestro país”.

Vicki James escribió: “Me encanta

Diana Eneji escribió: “Qué increíble, Dios mío. Yo también quiero bailar”.

Chioma Ikuko escribió: “¡Esto es tan lindo! Me recuerda al amor tradicional. Me encanta para ambos”.

Papaya X comentó con un emoji de fuego.

Slim Kiss escribió: “Me encanta esto

“Incluso si no escucho nada, simplemente bailo y digo noooo”, escribió Mona Lisa Stephen.

Hace dos semanas, Priscilla insinuó su compromiso cuando ella y su novio Jux aparecieron deslumbrantes con hermosos trajes tradicionales yoruba. Kemi Fellaini se enteró más tarde de que los dos amantes están comprometidos y se casarán el próximo año.

Priscilla y Jux provocaron rumores de relación por primera vez en julio, después de que ella fuera vista bailando con el cantante en un club en un video que se volvió viral. Más tarde confirmó la relación después de que Jux compartiera sus románticas fotos en su cuenta de Instagram y ella las comentara prometiendo que estaría con el cantante de 34 años para siempre. La hija de Iyabo anunció oficialmente su relación con su novio en Instagram, un día después, anunciando al mundo que Jux es su hijo.

El mes pasado, Priscilla Ojo llevó al cantante tanzano a Nigeria para celebrar su cumpleaños, donde ella y su familia lo recibieron calurosamente. Su madre actriz lo había incluido en la familia Ojo, notando lo grande que era su segundo nombre, mientras le declaraba su amor.

En su cumpleaños, Priscilla lo sorprendió con un lujoso regalo y una camiseta hecha con su rostro. También le escribió una romántica carta declarándole su amor. Su madre también celebró su cumpleaños. Ella lo describió como su hijo y expresó su agradecimiento por traer alegría a la vida de su hija.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
Business Industry

La adaptación de cómic más audaz de 2024 es una convincente deconstrucción de un musical

[ad_1]





¿Por qué el Joker recibe tanto amor? Es una cuestión que vale la pena reflexionar, sobre todo porque el culto a la personalidad parece desconcertante sobre el papel. Claro, tiene sentido por qué es tan popular; Es uno de los villanos más grandes de todos los tiempos, y un héroe como Batman sólo puede considerarse tan bueno como su villano. Sin embargo, el estatus del Joker como ícono ha crecido más allá de su función como anti-personaje del Caballero Oscuro. La histeria que rodeó la interpretación del personaje del difunto Heath Ledger en The Dark Knight era completamente explicable dado el trágico misterio al estilo de James Dean que rodea a Ledger, sin embargo, la obsesión por el Joker solo ha aumentado desde esa película. El personaje está al mismo nivel que otros villanos ficticios como Walter White, Michael Corleone y Freddy Krueger. En términos de moralidad, ninguno de estos personajes debería ser reverenciado y, sin embargo, lo son.

Por supuesto, hay una respuesta fácil a esta pregunta: estos personajes despreciables han captado la atención y la fascinación de nosotros, las buenas personas. Desde Ricardo III hasta Hannibal Lecter, estos personajes brindan una manera de explorar e incluso complacer nuestros lados oscuros, cosas en las que no deberíamos pensar, y mucho menos hacer o decir. Sin embargo, como resultado de esto, estos personajes ascendieron al estatus de ícono, convirtiéndose más en un símbolo que en algo más específico. El Joker puede ser el ejemplo perfecto de una imagen que eclipsa a un personaje; Su origen no está estrictamente definido intencionalmente, e incluso sus orígenes reales son ambiguos, ya que los creadores Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson tienen relatos diferentes de cómo apareció por primera vez en los cómics de Batman. No existe un Joker “final” y, en este punto, es posible que nunca lo haya.

Estos son los temas y cuestiones de carácter que aborda la nueva película del director y coguionista Todd Phillips “Joker: Folie à Deux” Intenta responder directamente. “Joker” de 2019, en el que Joaquin Phoenix asumió la interpretación más dura y realista del personaje hasta el momento, En “Folie à Deux”, Phoenix, Phillips, el coguionista Scott Silver y la coprotagonista Lady Gaga ven lo bien que pueden deconstruir un personaje y expandir su mundo a un nivel de realismo psicológico sin perder sus raíces en el género. Y la solución que se les ocurrió (convertir la película en un musical) es lo que hace de esta secuela la película de cómics más convincente del año.

Joker: Folie à Deux es una extensión de la primera película con un toque musical

después Dibujo de dibujos animados de poner la mesa (Escrito por Sylvain “The Belleville Triplets” Chaumette) Titulado “Me and My Shadow” y que también sirve como una breve repetición del primer “Joker”, “Folie à Deux” comienza con Arthur Fleck (Phoenix) encarcelado en Arkham State en Gotham City. Hospital. a pesar de Se podría interpretar que “Joker” consiste enteramente en los delirios de Fleck, “Folie à Deux” postula que todo en esta película sucedió como se describe, y que la leyenda y la influencia del Joker solo aumentaron después de que terminó. Mientras tanto, el propio Arthur parece haber perdido a su bufón interior; Ya no sonríe, y mucho menos ríe, ya que sus medicamentos diarios lo hacen obediente mientras la pandilla de guardias de la instalación (dirigidos por Brendan Gleeson, que cuenta con una sonrisa de tiburón) se burlan de él prometiéndole reemplazar la broma con cigarrillos. Sólo cuando Arthur ve a Lee (Lady Gaga), un paciente en la sala de mínima seguridad, comienza a volver a la vida. Los dos se unen cuando están inscritos en la misma clase de musicoterapia, cuyo maestro anima a los pacientes a empezar a cantar cada vez que se sienten motivados emocionalmente a hacerlo.

Al hacerlo, Phillips le da a la película la licencia para convertirse en una especie de música integrada. Para ser precisos, la mayoría de los números musicales interpretados en “Folie à Deux” son secuencias de fantasía, que toman las fantasías que Arthur tenía en la primera película y las expanden a una realidad alternativa completa de ensueños. Sin embargo, esta no es exactamente la “Chicago” de Rob Marshall, gracias a la inclusión de Lee. Es fanática del Joker, para usar el lenguaje actual, y según el subtítulo de la película “Una locura compartida por dos”, ella y Arthur parecen compartir las mismas fantasías de vez en cuando, lo que lleva a algunas actuaciones musicales que tienen lugar en el mundo “real”. Ya sea que los otros personajes puedan escuchar sus actuaciones o no, todos los cantos y bailes de la película son interpretados por Arthur y Lee, una indicación del vínculo especial que comparten los dos. (También especialmente: la forma en que la compositora Hildur Gudnadóttir entrelazó su música original entre los estándares de las pocas canciones interpretadas en la película).

Entonces, mientras Joker y Harleen “Lee” Quinzel coprotagonizan su propio musical, el resto de “Folie à Deux” trata del juicio de Arthur por los asesinatos que cometió durante la primera película. Como en una serie de juicios penales de alto perfil a lo largo de las décadas, los procedimientos se convierten en un frenesí mediático cuando el joven y arrogante fiscal Harvey Dent (Harry Luty) intenta presentar a Arthur como un asesino competente mientras la abogada defensora Marian Stewart (Catherine Keener) intenta convencer. el mundo que Arthur y el Joker son dos personalidades diferentes. De esta manera, “Folie à Deux” parece una extensión del primer “Joker”, incluso un epílogo ligeramente prolongado, en lugar de una película independiente. Y si bien la falta de travesuras que tienen lugar en Gotham (o cualquier cosa fuera del Tribunal de Asilo y Justicia, en realidad) puede frustrar a algunos, la película respeta su estatus de “Segunda Parte”, e incluso regresa a algunos personajes y eventos de la primera película, lo que ayuda. darles cuerpo mejor.

Una gran pieza de personaje pero lamentablemente sofocada por su sarcasmo.

La naturaleza relativamente aislada de “Folie à Deux” es quizás lo más difícil de aceptar de esta película. Después de todo, uno de los placeres de la primera película de “Joker” fue la forma en que presentó una Ciudad Gótica que recuerda mucho a la ciudad de Nueva York. 1981; A pesar de todos los adornos caricaturescos y la musicalidad de la película, “Folie à Deux” es una experiencia visual más moderada. Y esta insularidad respalda con razón el objetivo de Phillips y compañía de mantener a “Joker” como un personaje de estudio. Afortunadamente (y al igual que su predecesora), esta no es una película de cómics que tiene un sabor diferente sólo para terminar con los mismos golpes y golpes que el tercer acto. Más que cualquier otra adaptación de un cómic, “Folie à Deux” se siente libre de las exigencias del género y de cualquier franquicia o universo cinematográfico que lo acompañe. Pero hay un pequeño defecto en esta película, que es la ausencia total de Bruce Wayne/Batman. En la primera película de Joker, este aspecto se manejó de manera bastante brillante, con Wayne y su familia presentados como enemigos corruptos del pobre y deshonrado Arthur, cambiando el guión sobre la dinámica héroe/villano, ya que tiene sentido psicológico cuando se invierten las perspectivas.

Phillips y Phoenix intentan un truco similar aquí en la secuela, aunque con menos resonancia: en lugar del Joker contra Batman y Arthur contra Gotham (también conocido como “sociedad”), esta película presenta a Arthur contra el Joker, o más específicamente, Arthur contra los fanáticos del Joker. Es una idea que vale la pena, pero la película no se apega a ella lo suficiente. Esto puede ser un subproducto de la forma en que el Joker significa cosas diferentes para diferentes personas en el mundo real; La película intenta explorar y reconciliar todos estos aspectos, manteniendo la compasión de Arthur, reconociendo sus crímenes y sin disculparse por ellos. Al igual que la primera película de “Joker”, Arthur es el centro de la historia, manteniéndola al mismo nivel que su predecesora. Sin embargo, apegarse tan estrechamente al conflicto interno del personaje no permite que se dispare el cinismo de la película hacia los medios y la fascinación de la cultura pop por los crímenes y escándalos reales. Quizás a Phillips y compañía les preocupaba estar acercándose demasiado a algo como “Asesinos natos” o incluso “The People Vs. Larry Flynt” e, irónicamente, son los breves destellos de películas como esta en este material los que lo hacen sentir. algo inacabado.

Lee de Lady Gaga finalmente justifica su relación con el Joker y Harley

Aunque la sátira de la película carece de mucha profundidad, su exploración de lo que sucede cuando un criminal (o cualquier figura pública) obtiene una imagen tan masiva que la persona en el centro ya no importa está muy bien manejada. Phoenix interpreta su papel en esta película de manera tan convincente como interpretó a Arthur en la primera película; Su trabajo aquí parece que filmó la película justo después de terminar de filmar “Joker”, por lo que está muy en sintonía con el personaje. La revelación de la película es Gaga en el papel de Lee: a nivel artístico, impresiona ver cómo la actriz y músico adapta su talento y habilidades. Para adaptarse mejor a la estética de la película (y coincidir con el estilo de Phoenix al interpretar sus canciones en su personaje), Gaga le permite a Lee usar un estilo de canto entrecortado, abriendo solo los tornillos durante algunos números musicales imaginativos. Es una actuación que recuerda a la Audrey de Ellen Greene en “La pequeña tienda de los horrores”, que demuestra cuán formidable es la habilidad de Gaga.

Lo que es aún mejor es que puede aprovechar el realismo psicológico de Harleen de manera similar a como Phoenix trata con Arthur. Lo admito, nunca me he creído del personaje de Harley Quinn en lo que respecta a su relación con el Joker, ya que la toxicidad y audacia de su historia tiende a hacerme poner los ojos en blanco (el punto más bajo en esto es Su interpretación en la película de 2016 “Suicide Squad”.). Sin embargo, Harley cobra vida aquí de una manera que nunca antes había tenido, ya que su locura y obsesión son similares a las del Joker, pero diferentes. Esto hace que la relación de Arthur y Lee sea constantemente atractiva y fascinante a lo largo de la película, trascendiendo la trillada tontería emocional de “ella era su reina” hacia algo más profundo y complejo.

“Double Madness” no es la última palabra sobre la vida de Harley o el Joker, porque a estas alturas nada puede serlo. Sin embargo, la película puede terminar siendo la más interesante sobre los personajes, aunque sólo sea porque se les da el espacio y el respeto necesarios para ser explorados, independientemente de su lugar habitual en el género y la herencia. La capacidad de la película para atraer a personas que están familiarizadas con estos personajes, así como a aquellos que no están familiarizados con ellos, es realmente el máximo logro de cualquier adaptación cinematográfica, y es por lo que más franquicias y películas IP deberían esforzarse en estos días. Es posible que el Doble Loco no pueda desarrollar completamente al personaje y que esté tratando de morder más de lo que puede masticar. Sin embargo, parece notablemente sincero y real, lo que demuestra una vez más que tomar en serio a un personaje tan popular no es motivo de risa.

/Calificación de la película: 8 sobre 10

“Joker: Folie à Deux” se estrenará en cines el 4 de octubre de 2024.


[ad_2]

Source Article Link

Categories
Bisnis Industri

Evento musical de Steve Wozniak: Hoy en la historia de Apple:

[ad_1]

3 de septiembre: Hoy en la historia de Apple: Steve Wozniak organiza el primer Festival de EE. UU., un evento épico de música y tecnología 3 de septiembre de 1982: El US Festival, un gran evento de música y tecnología organizado por el cofundador de Apple, Steve Wozniak, comenzó en California. La organización del festival cuesta 8 millones de dólares y cuenta con algunos de los artistas musicales más importantes del momento.

Es una aventura salvaje para Woz, que pasa un tiempo libre trabajando en Apple Después de sobrevivir a un grave accidente aéreo En 1981.

Us Festival: Un cambio de dirección para Woz

En lugar de regresar a Apple lo antes posible después del colapso, Wozniak persiguió una variedad de otros intereses. Incluso asistió a clases de ingeniería en la Universidad de California, Berkeley, bajo el nombre “Mapache rocoso Clark“, aparentemente para evitar llamar la atención.

Con una fortuna personal de 116 millones de dólares, el querido geek de Apple ha llevado a cabo una aventura aún más atrevida con el festival estadounidense. Fue un intento de presentar la propia versión de Woz de… madera.

El nombre “Nuestro Festival” no era una abreviatura de “EE.UU.”, era un término colectivo para todos. Era un acrónimo de Unite Us in Song. Se suponía que iba a celebrar su partida. contrato “yo” Eso fue en los años 1970. Ya sea intencionadamente o no, el festival se refirió a Wozniak como un nuevo hombre de familia. Su esposa se puso de parto la noche antes de la inauguración del festival.

Us Festival acoge a las mejores bandas

Para animar su festival, Woz contó con la ayuda del legendario promotor de rock. Bill Graham (cuyo nombre se utiliza para Bill Graham Hall en San Francisco, Donde Apple a veces celebraba eventos Graham llenó el cartel del festival estadounidense con estrellas de rock que iban desde The Grateful Dead y The Ramones hasta The Kinks y Fleetwood Mac.

Debido al tamaño del festival, muchos artistas pidieron cantidades exorbitantes de dinero para actuar.

“Pude ver cómo salía el dinero. ¡Dios mío, mucho más dinero del que jamás se les ha pagado a estos equipos!” Así lo recordó años más tarde el director del Us Festival, Carlos Harvey.

Woz organiza una gran fiesta

Graham mantuvo a Wozniak bajo estricto control, pero le permitió elegir un cantante de country progresivo para el evento. Wozniak fue con jerry jeff walkerel cantante que tuvo un éxito en la década de 1960 con la canción “Mr. Bojangles”.

Wozniak insistió en que el evento no se celebrara en un estadio, sino al aire libre como Woodstock. El sitio, que tiene una superficie de 500 acres, Parque provincial Glen Helen En Devore, California, fue elegido por este motivo.

Era un gran estadio con 1.800 espectadores. Baños portátilesvarios helipuertos y una de las áreas de reunión más grandes jamás reunidas en ese momento. También permitió a los asistentes acampar durante la duración del evento.

Nuestro festival: tecnología y música juntas

Y como Woz es Woz, la tecnología también fue una parte importante del festival estadounidense. Se describió como una “celebración de la música y la tecnología contemporáneas” de tres días.

Robert Mogg Estaba allí para hacer una demostración de su famoso sintetizador. Censadome presentó un espectáculo de luces multimedia de 360 ​​grados. La leyenda del jazz Herbie Hancock también dirigió un debate sobre… Sistema de música Apple II/Alpha Syntauri.

El estatus de Woz como uno de los cofundadores de Apple era un gran globo aerostático, adornado con el logotipo de Apple, que volaba junto al área de visualización principal. Varios miembros del equipo Macintosh original asistieron al festival del fin de semana, aunque Steve Jobs No lo hizo.

Recuerdos ganados y dinero perdido.

Steve Wozniak El festival estadounidense se consideró un éxito, a pesar de que el evento perdió enormes cantidades de dinero. Aunque la multitud durante los tres días resultó impresionante, una gran proporción de las personas que asistieron nunca pagaron. Utilizaron multas falsas o simplemente saltaron las vallas perimetrales.

Pero eso no le impidió organizar el Us Festival al año siguiente. Esta vez, sus pérdidas ascendieron a 13 millones de dólares. En este punto dejó de promocionar sus conciertos.

“Si sigo haciendo esto durante otros 55 años, estaré en problemas”, dijo Wozniak en ese momento.

¿Asististe al festival estadounidense? Deja tu comentario a continuación.



[ad_2]

Source Article Link

Categories
Bisnis Industri

Adele anuncia otra pausa musical después de que sus últimos shows en Las Vegas fueran 'increíblemente largos'

[ad_1]

aUna sensación en el pop Adela Ella ha confirmado oficialmente que se alejará de la escena musical por lo que describió como un “período de tiempo increíblemente largo”.

El anuncio se produjo al final de su residencia de conciertos de 10 días. Múnich, Alemaniauna serie de programas que marcarían una de sus últimas apariciones en vivo antes de tomar una pausa importante.

Adele se despedirá de la música tras su último concierto en Las Vegas

Adelaquien pasó casi tres años realizando espectáculos consecutivos en vegas Y MunichEsto se reflejó en su extensa carrera en el escenario.

“No soy el actor más cómodo, lo sé, pero soy muy bueno en eso. Y realmente disfruté actuando durante unos tres años, que es el tiempo más largo que he hecho y probablemente el más largo que jamás haya hecho”. jamás hacerlo.”Participó durante su último show en Munich .

si esta bien Adela Todavía le quedan algunos shows en su residencia. vegas Programado para octubre, explicó que estos serían sus últimos shows en vivo en el futuro previsible.

“Me quedan 10 shows después de eso, en mi casa. [en Las Vegas]“Pero no los veré en mucho tiempo”.anuncio AdelaLuchando contra las lágrimas.

“Te llevaré en mi corazón durante las vacaciones y me imaginaré estos espectáculos y cualquier otro espectáculo que hayas hecho en los últimos tres años”.

Adele reveló su compromiso con Rich Paul

La decisión de la cantante de dar un paso atrás se produce en medio de su reciente compromiso con un agente deportivo. rico pabloAsí lo confirmó durante una de sus actuaciones en… Munich.

Adela35 años, y orinarde 42 años, han estado saliendo desde 2021 y se comprometió en secreto el mes pasado después de que él le propuso matrimonio en su ciudad natal. Tottenhamen el norte Londres.

Ganador de abuela Ella deleitó a sus fans mostrando su anillo de diamantes en el escenario y compartiendo: “¡No puedo casarme contigo porque ya me voy a casar!”. Después de leer el cartel de un fan que decía “¿Quieres casarte conmigo?”

En una franca entrevista con la radio alemana ZDF A principios de este verano, Adela Insinuó sus planes de tomarse un descanso de la industria musical.

“No tengo planes para nueva música”, dijo.

“Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, aunque sea sólo por un tiempo”.

si esta bien Adela No ha revelado exactamente sus futuros proyectos creativos y los informes sugieren que podría estar explorando nuevos proyectos fuera de la música.

En 2023, Forbes mencioné que Adela Obtuvo aprobación para registrar una marca en Reino Unido Para una empresa llamada SHELBOURNE COLECTIVOS LIMITADOSregistrada bajo el epígrafe “Actividades Especializadas de Diseño”.

Adela También habló sobre los desafíos de la fama y admitió que extraña el anonimato que alguna vez tuvo antes de convertirse en una estrella global.

Ella admitió: “No me gusta ser famosa. Me gusta hacer música y que la gente la acepte y la ame… pero la fama es algo que odio absolutamente y extraño todo lo que era antes de ser famosa”.



[ad_2]

Source Article Link

Categories
Business Industry

Sandman sigue siendo tonto y musical con un toque de Safdie Chaos

[ad_1]





En 2018, el comediante Adam Sandler actuó Un regreso impresionante a la escena del monólogo con “100% Fresh”. Lo cual hizo exactamente lo que prometía el título. Filmado en varios escenarios diferentes con diferentes tamaños de público, desde un club de comedia más íntimo con docenas de fanáticos hasta un escenario enorme con cientos de personas, el especial presentó a Sandler interpretando fragmentos de comedia mezclados con canciones cómicas sobre temas como Uber y los asientos del inodoro. y recuerda siempre tu teléfono, billetera y llaves cuando vayas a algún lugar. Pero Sandler también entregó algunas de las canciones más nostálgicas y hermosas, como “Bar Mitzvah Boy” y un sentido homenaje al fallecido gran Chris Farley.

Este año, The Sandman regresa con “Adam Sandler: Love You”, un especial de comedia completamente nuevo que presenta material completamente nuevo y un director sorpresa detrás de la cámara: Josh Safdie, la mitad del dúo director de los hermanos Safdie responsable de La intensa actuación dramática de Sandler en “Uncut Gems”. El inimitable hermano Safdie ofrece una dosis mucho menor de su característico caos dramático, que a menudo aparece en los créditos iniciales del especial antes de que el espectáculo realmente comience. Pero también hay algunos pequeños detalles del caos creado por Safdie que pretendían sorprender a la audiencia y al propio Adam Sandler. Como se reveló águilaAunque Sandler sabía que las cosas saldrían mal intencionalmente aquí y allá, no tenía idea de cuáles podrían ser esos eventos. Sin embargo, la pelea que casi estalla al principio del programa entre algunos miembros de la audiencia en disputa no es uno de esos momentos falsos.

Aparte del toque de caos de Safdie, “Adam Sandler: I Love You” trae toda la tontería y la diversión lírica que me encanta de Sandler. A pesar de Esta vez no hay ninguna canción en homenaje a Chris FarleySandler aún logró ofrecer otra canción sincera que rinde homenaje a los muchos comediantes y actos que lo hicieron reír a él (y a millones de personas) cuando lo necesitaban.

Josh Safdie le lanza mucho a Adam Sandler al principio

La apertura de Adam Sandler: I Love You está filmada al estilo de un documental cinematográfico, mientras vemos al comediante llegar a este misterioso lugar, que en realidad era el Teatro Nocturne en Glendale, California, pero modificado para hacerlo parecer más misterioso. Sandler llega al lugar con el parabrisas del lado del conductor del auto completamente destrozado, un problema que se suponía que debía solucionarse antes de que se necesitara el auto, pero hace que el café se derrame sobre su sudadera con capucha.

Vemos a Sandler navegar entre una pequeña multitud de fanáticos y buscadores de autógrafos, incluido un anciano espeluznante interpretado por Mitchell Wing (de Uncut Gems) que de alguna manera ha escondido fotos espía de Sandler en su propia casa. Luego, Sandler salta por todos lados detrás del escenario mientras varias personas compiten por su atención, incluido un hombre que intenta conseguir autógrafos para recuerdos de “Happy Gilmore” que se exhibirán en una subasta benéfica y una dulce mujer cuyo hijo ha estado en una accidente y me encantaría que Sandler le deseara lo mejor a través de FaceTime. Además, a Sandler se le lanza una pequeña bola curva al comienzo del espectáculo, cuando los monitores triples sobre su cabeza, que se supone que muestran imágenes visuales de diferentes partes, tienen un problema técnico que dura casi toda la duración del espectáculo.

Te hace preguntarte si se supone que todo esto es algún tipo de producción reflexiva en torno a un programa de comedia típico de Adam Sandler y, sinceramente, así es como funciona. Por supuesto, los fragmentos de interrupción artificial no son consistentes a lo largo del programa, ni son lo suficientemente grandes o frecuentes como para distraer a Sandler de lo que mejor sabe hacer. Pero añade una cierta sensación de imprevisibilidad al proceso y hace que toda la producción parezca más íntima y falsa al mismo tiempo.

¿Cómo es la comedia en sí?

Si disfrutaste el programa 100% Fresh de Adam Sandler, te encantará este programa. Durante el programa, Sandler ofrece fragmentos cómicos que van desde las típicas observaciones divertidas hasta anécdotas de su vida familiar e interacciones con sus fans. Pero los mejores chistes provienen de escenarios extensos e imaginados, como aquel en el que un hombre de un pie de altura llamado Charlie Mungo lo amenaza por correo, o un encuentro sexual con un globo que Sandler lanza al aire después de una fiesta. Este último en particular parece tener potencial para ser un cortometraje divertido que recuerda a “The Sandman: Love You”. Los cortos días digitales de SNL de Lonely Island.

Pero como ha sido a menudo el caso desde sus primeros días en “Saturday Night Live”, son los segmentos musicales de Sandler los que dejan el impacto más fuerte, con algo de ayuda del escritor de “Saturday Night Live”, Dan Paula, quien ocasionalmente canta coros y coros. . Llaves. En una melodía similar a “Raw Hyde” (en la que Sandler relincha como un caballo e imita el sonido de un látigo), Sandler toca hábilmente una mezcla de riffs de guitarra española mientras canta sobre lloriquear en voz baja mientras hace cosas mundanas como cortar el césped. césped e ir al banco. ¿Sandler se hace alguna de estas cosas cuando alcanza este nivel de estrellato? Francamente, no importa, porque Sandler tiene un sentido de identificación tan local que nunca cuestionas la legitimidad de estos escenarios, a diferencia de alguien como Jerry Seinfeld, que se siente tan desconectado de la gente común y corriente.

También hay partes cómicas muy cortas que no están a la altura de las canciones completas, como aquella en la que arruina un gran viaje a Disneylandia con la familia cuando grita cierta palabrota después de perder la salida en la autopista. Muchos de estos clips toman giros sorprendentes al final, lo que resulta en grandes risas debido a una broma que hace que valga la pena la introducción un poco más larga. Pero son las canciones más largas con diversos estilos musicales de donde surgen los mejores chistes, incluida una parte divertida en la que Sandler reflexiona sobre su ansiedad cuando un hombre trae una mochila al cine o un policía gordo montando a caballo en un desfile. Otro clip enmarcado como un disfraz de Halloween agrega un aire de terror a la madre de Sandler que viene a quedarse con él sin un boleto de regreso a casa reservado, con un “¡Oh!” Molesto durante toda la melodía.

Honestamente, no hay nada malo en todo el especial, al menos cuando se trata de que Sandler aparezca solo en el escenario.

Rob Schneider detiene el especial por un momento.

Así como Rob Schneider apareció como astronauta durante una de las canciones de Sandler en la película “100% Fresh”, la querida e inmortal estrella de esta película (*tos* Schneider aparece en “Love You”, una comedia muy difamada como “The Animal” y “Deuce Bigalow: Male Gigolo”. Esta vez, sin embargo, Schneider viene con algo de equipaje que hace que su participación parezca aún más repugnante de lo habitual. Verá, en los años transcurridos desde que salió “100% Fresh”, Schneider se ha convertido en un abierto opositor de las vacunas.Incluso llegó a ser portavoz de la extrema derecha. Pero fue Lo echaron del teatro donde tenía previsto asistir a un evento de recaudación de fondos en Canadá. Por su material transfóbico. Entonces, además de que Schneider no es realmente divertido sin Sandler, su presencia puede incomodar a algunos espectadores y a otros.

No ayuda que lo que Schneider hace durante el programa no sea particularmente divertido. El actor aparece inexplicablemente como Elvis Presley, realizando una seria imitación del Rey con su traje blanco tachonado de diamantes de imitación. No me malinterpretes, Schneider hace una imitación sorprendentemente decente de Elvis, incluso hasta su decente voz para cantar. Pero a diferencia de la imitación, el segmento es solo Schneider cantando y ocasionalmente sacudiendo su trasero mientras la cámara enfoca su camioneta. ¿Por qué esta parte? No puedo decírtelo y desearía saberlo. Pero mi mejor apuesta es que Schneider necesita sueldos y a Sandler le gusta ayudar a sus amigos. Es una pena que este amigo en particular sea malo.

Sandler rinde un maravilloso homenaje a la comedia

¿Cómo se puede superar un gran tributo musical al incomparable actor Chris Farley? La respuesta es que no puedes. En cambio, Sandler ofrece otra canción conmovedora que rinde homenaje a todos los comediantes, programas y películas que lo han hecho reír a él y a todos los miembros de su audiencia a lo largo de los años. En lo que parece una versión de comedia sentimental de la canción de Billy Joel “We Didn't Start the Fire”, Sandler cuenta todo, desde “I Love Lucy” y “The Three Stooges” hasta “Super Bad” y “Bridesmaids”, y menciona temas como de David Letterman, Sam Kinison y Chris Rock, Benny Hill, Carol Burnett, Lorne Michaels y muchos otros, incluidos algunos de los colaboradores más cercanos de Sandler como Steve Buscemi, Ben Stiller, David Spade y, por supuesto, los fallecidos Chris Farley y Norm MacDonald. .

La fuerza impulsora detrás de esta canción es agradecer al arte de la comedia por su capacidad para sacarnos de los días más oscuros que jamás hayamos vivido. No importa lo que nos moleste, poner “Jackass”, “Saturday Night Live” o “Airplane!” Nos proporciona exactamente la comodidad que necesitamos. La canción está acompañada de videoclips en las pantallas, que ahora son completamente funcionales (y no estaban caídas al principio), con clips de todos estos respetados comediantes, programas y películas, y despierta cálidos sentimientos en el corazón. Incluso si estos sentimientos son un poco cínicos, es la seriedad de Sandler como comediante lo que hace que la canción cante, tanto en sentido literal como figurado.

Con “Love You”, Sandler demuestra una vez más que puede seguir siendo una de esas personas que alegran a las masas a través de canciones tontas y versos sin sentido sobre las cosas más ridículas. Quizás en el siglo XXII alguien más escriba una canción en honor a Sandler y a la próxima generación de comediantes que inspiraron toda una nueva ola de comedia. A menos que Charlie Mungo llegue a ellos primero.

/Calificando la película 8 sobre 10

“Adam Sandler: Te amo” ahora está disponible para transmitir en Netflix.


[ad_2]

Source Article Link

Categories
Entertainment

Teenage Engineering construyó una muestra musical de temática medieval, completa con canto gregoriano

[ad_1]

Teenage Engineering no es ajena a los dispositivos extraños que desafían toda descripción. esta es una empresa Y, eh, Todos lo sabíamos. También sabíamos que la compañía probablemente lanzaría una continuación de su lanzamiento anterior. Sin embargo, ni en un millón de años podríamos haber imaginado que este sería el caso. .

Esto es correcto. KO II es un sampler construido enteramente en torno a sonidos de inspiración medieval. Está todo aquí, desde el canto gregoriano y el oud hasta sonidos de batería que recuerdan a los Monty Python. La muestra viene precargada con varios efectos Foley temáticos, como golpes de espada, flechas, animales de la granja y, según la compañía, un “dragón de la vida real”. El EP-1320 Medieval lo tiene todo, si por todo nos referimos a muestras campesinas austeras.

Estéticamente es básicamente el KO II pero con un aspecto diferente. El diseño presenta rayas rojas, torres de castillo y, por supuesto, muchas letras latinas. De hecho, ni siquiera se le conoce como muestra. La compañía lo llama “el primer instrumento electrónico medieval del mundo” y tiene una pegatina grande en el frente que dice “instrumentalis electronicum”.

Panel frontal del EP-1320.Panel frontal del EP-1320.

ingeniería adolescente

Hay nuevos efectos, para aquellos que temen que sean sólo copias del modelo del año pasado. Estos efectos incluyen el llamado “eco de cámara de tortura” y otro denominado “conjunto bárdico”. La herramienta de tono ha sido rediseñada y hay cientos de nuevos instrumentos multimuestreados. Teenage Engineering también dice, y no bromeo, que los pads de batería huelen a cacao. Nos comunicamos con este último y lo actualizaremos cuando obtengamos alguna información.

Por supuesto, esto es principalmente una muestra, por lo que los usuarios pueden ponerle lo que quieran a través del micrófono interno o la conexión USB-C. También es básicamente un KO II, por lo que tiene el mismo equipo de efectos de sonido, nueve ranuras de memoria, un pequeño altavoz y un compartimiento para baterías que contiene cuatro baterías AAA. Pero nada más sacarlo de la caja, tiene todo lo que podrías necesitar para un concierto con temática de D&D.

Igual que el original, cuesta 300 dólares. Los entusiastas también recibirán una camiseta temática, un disco de vinilo y una bolsa de transporte acolchada.

El EP-133 KO II tuvo mucho éxito, pero fue Incluyendo varias unidades que se enviaron con controles deslizantes rotos. TE dice que todo esto se debió a un mal embalaje. Esperemos que la empresa haya conseguido solucionar todo esto.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
Business Industry

El nuevo proyecto ultrasecreto del director David Lynch es un vídeo musical hipnótico

[ad_1]

La inspiración principal para “Cellophane Memories” es tan surrealista como cabría esperar de una idea creativa impulsada por Lynch. de acuerdo a envolturas, el proyecto fue el resultado de una “visión” que Lynch tuvo “durante un paseo nocturno por un bosque de altos árboles, sobre cuyas copas vio una luz brillante”, que le reveló “un secreto”. Aunque no estoy del todo seguro de lo que eso significa, los resultados hablan por sí solos; “Sublime Eternal Love” tiene un tono inquietante que se construye a lo largo de la banda sonora de “Inland Empire”, donde incluso las emociones más abstractas se capturan claramente para que las sintamos y experimentemos.

El enfoque de Christabel Lynch hacia la música se puede entender mejor a través de las propias palabras de la cantante/intérprete sobre el proceso de colaboración, que ella describe como intuitivo y experimental, donde las emociones toman protagonismo al crear algo significativo. para cada Su sitio web oficial:

“A lo largo de los años, he llegado a la conclusión de que, en general, así son las cosas, aunque no esté en el estudio durante estos experimentos, si una de estas sesiones ha dado lugar a un sentimiento en la música y David cree que ese sentimiento mejorará. mi voz y sustancia, entonces me han incluido en la ecuación”. “Este enfoque inusual de 'sentir' estar a la vanguardia de la composición y, sobre todo, me ha influido mucho y es un recordatorio de no pensar demasiado al hacer arte”.

Chrystabell también ha declarado que escuchar el álbum se siente como “tantas puertas abiertas para maravillarse, deambular y dar la vuelta”. […] Es como música ambiental. […] “No es que cree un estado de ánimo, es más bien que refleja tu estado de ánimo”. Esto suena exactamente como la experiencia del arte de Lynch, que sigue siendo vanguardista y esquivo, y donde la creación de significado es intensamente personal.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
Life Style

Reseña de 'Emilia Pérez': un abrasador musical trans-pandillas

[ad_1]

La historia de un malvado líder de un cartel que se somete a una cirugía de confirmación de género. Emilia Pérez Pone a las mujeres al frente y al centro del género de pandillas tradicionalmente lideradas por hombres. Pero en lugar de subvertir las cualidades visuales y tonales distintivas, el director francés Jacques Audiard las complementa con un sentido liberado de expresión a través del canto y la danza.

La película en español de Cannes no sólo ganó el Premio del Jurado Audiard – el tercer honor más prestigioso del festival – sino que también se llevó a casa el premio a la Mejor Actriz no sólo por una sino por cuatro de sus actuaciones centrales, cada una de las cuales aporta una atención y una pasión únicas al público. . la pantalla. En parte música retro, en parte saga de carteles moderna, Dibán La audaz visión del director de la experiencia transgénero de maneras espinosas, pero encuentra un equilibrio inteligente entre una realización cinematográfica enérgica y un drama íntimo.

Qué es Emilia Pérez ¿en?

Carla Sofía Gascón interpreta a Emilia Pérez "Emilia Pérez."


Crédito: Festival de Cine de Cannes

Las tomas del paisaje de ensueño de una sombría ciudad mexicana (la película se rodó en gran parte en Francia) se desvanecen y se superponen a medida que descendemos lentamente hacia calles asoladas por crímenes violentos. Rita (Zoe Saldaña), una abogada defensora corporativa subestimada y con exceso de trabajo, es parte del problema. Ella es una pieza cínica de una máquina brutal, y su trabajo es liberar a los asesinos. Es una premisa que se nos presenta directamente a través de un baile rápido en los estrechos confines del mercado de masas, donde inmediatamente se unen los figurantes.

Pronto, a Rita le ofrecen un trato con el diablo: el malvado y buscado criminal Juan “Manitas” del Monte (la estrella de telenovela transgénero Carla Sofía Gascón), quien cambia su nombre a mitad de la película a Emilia Pérez y adopta una identidad completamente nueva. Emilia quiere que Rita la ayude a evadir a las autoridades buscándose una costosa y secreta cirugía de confirmación de género y reclutando expertos internacionales secretos. Sin embargo, esta acción no es sólo una excusa o una vía de escape fácil de su vida criminal. En cambio, ha sido su deseo más profundo durante muchos años (Emilia también ha comenzado en secreto una terapia de reemplazo hormonal) y resulta que está en línea con su necesidad de dejar su vida delictiva en un segundo plano.

Cuando vivía como Manitas, Emilia era vista como una poderosa líder de un cartel que construyó un imperio a base de sangre. Sus fundamentos, que transmite al público a través de su canto en susurros desesperados, incluyen una inclinación por las violentas expectativas masculinas de supervivencia de la sociedad. Ahora, después de someterse a una serie de cirugías simultáneas, que están recibiendo su propio número musical mediático, gracias a algunos excitables cirujanos tailandeses, su plan también incluye fingir su muerte ante los ojos de la ley. Para deshacerse completamente de su pasado, quiere “matar” a Manitas y hacer que Rita evacue a su esposa Jessie (Selena Gomez) y a sus dos hijos adolescentes a Suiza, donde estarán a salvo y no habrá juicio sobre la vida de Emilia. nueva vida. Vida e identidad.

Bien está lo que bien acaba… hasta que Emilia, totalmente transformada, resurge varios años después con la esperanza de reunirse con su familia. Para esta misión de traer a Jesse y sus hijos a México, Emilia recluta una vez más a la ingeniosa Rita, aunque desde entonces ambas mujeres han entregado nuevos documentos, lo que resulta en su regreso a México (y al medio de la actividad del cartel, donde todavía… . Se busca Manitas). Dilema difícil. Lo que sigue es una trama compleja y a menudo entretenida en la que Emilia se reintroduce ante sus hijos como su tía perdida hace mucho tiempo, mientras se embarca en una peregrinación de trabajo social riguroso junto a Rita para limpiar la corrupción vertical en México, al menos hasta el momento. .. Ambos logran hacerlo. Una mujer puede expiar sus pecados.

Estos actos de arrepentimiento vienen envueltos en enérgicos números musicales que saltan de la pantalla, mientras la cámara se sacude y se desvía para mantener el ritmo. En todo momento, la película plantea interesantes preguntas filosóficas sobre la mente, el cuerpo y el espíritu, en su relación con la perspectiva del género.

Emilia Pérez Es una historia cargada de arrepentimiento sobre las personas transgénero.

Hasta que se somete a su procedimiento de confirmación, casi todos los personajes de la película (incluido su cirujano e incluso la propia Emilia) se refieren a ella con pronombres masculinos, como si Manitas fuera una entidad distinta cuya vida termina donde comienza la de Emilia. Si bien las personas trans generalmente usan pronombres de género independientemente de su deseo de (o acceso a) atención que afirme su género, el director de cine cisgénero de 72 años y muchos escritores y productores cis pueden no estar a la altura de la Historia en términos. aunque Emilia insinúa que sufrió disforia cuando era niña. Sin embargo, ser mayor y estar más aislada de las cuestiones y comunidades transgénero también significa que carece del lenguaje para identificar sus sentimientos y experiencias más profundas. Así que esta línea divisoria imaginaria entre Manitas y Emilia se convierte en una cuestión dramática vital.

Las conversaciones entre Rita y los médicos que entrevistó están llenas de diferentes perspectivas sobre la transformación física que representa un bien metafísico y sobre las formas en que la disforia de género puede aliviarse por medios físicos. Si la película, como entidad política, debe ser juzgada por su enfoque hacia las personas trans independientemente de su idioma, entonces superficialmente tiene razón al presentar sólo estas preguntas conflictivas como una forma de canalizar el dilema espiritual de Emilia.

Historias principales mezclables

Si bien la cirugía de confirmación de género es algo que desea para escapar y necesita para sobrevivir como su verdadero yo, también es algo que espera que la alivie de sus cargas morales como asesina despiadada, como si Manitas fuera un poco. incómodo. Piel temporal de la que simplemente puede deshacerse. Gascón incluso encarna esta idea cuando aparece por primera vez en la pantalla como la brusca y canosa Manitas. La nariz protésica de la actriz (es decir, la nariz “real” del personaje, antes de la rinoplastia) se asienta incómodamente en su rostro, mientras que los contornos de su barba y su peluca descuidada son visibles a simple vista. Es como si viéramos a Emilia como ella se ve a sí misma: practicando la masculinidad, obligada a fingir para sobrevivir.

En todo caso, la noción anticuada de que ella “era un hombre” y “ahora es una mujer” (según algunos personajes) es algo que desearía que fuera cierto, aunque sólo fuera para racionalizar su vida como si tuviera un “antes” y un “después” distintos. ” . Un punto -de su alma, representada por su cuerpo- entre Manitas y Emilia. La forma más moderna en que entendemos el género y la identidad, donde Emilia era la misma persona todo el tiempo, no es algo con lo que pueda sentarse, aunque afirma haberse dado cuenta de eso desde una edad temprana. Su conversión puede afirmar su vida e incluso salvarla, pero no puede proporcionarle el perdón que desea. Esto, a su vez, presagia la historia antes mencionada del intento de Emilia y Rita de confrontar sus pecados descubriendo los esqueletos metafóricos y literales que una vez ayudaron a enterrar.

Es poco probable que las opiniones transgénero en el cine sean monolíticas, pero el enfoque en el lado quirúrgico de la experiencia transgénero tiende a ser una fijación reduccionista y a menudo reaccionaria en el cisgenderismo. Sin embargo, en Emilia Pérez, estas preocupaciones por los detalles de la transformación física se convierten en un importante foco emocional, en el que Gascón profundiza en cada escena y en cada tranquilo número musical. Su recién descubierta sensación de orgasmo sigue ligada a una especie de malestar moral, después de haber cometido atrocidades bajo una fachada con la que ya no puede identificarse, si es que alguna vez pudo hacerlo. Sin embargo, las acciones de Manitas también son parte de ella, aunque pertenezcan a una versión falsa de ella.

Si bien Emilia puede ser legalmente culpable, la ética de su culpa, tal como la imagina el drama de Audiard, se vuelve infinitamente más compleja. Es como si su transformación física correctiva hubiera fracasado trágicamente en ayudarla a limpiarse de sus pecados. Sin embargo, al otro lado de su transformación social, también encuentra un romance renovado con una obstinada mujer local que huye de su marido, Epifania (Adriana Paz), una actuación comprometida y amorosa que completa el cuarteto ganador de Cannes, pero el La idea misma de la felicidad también se corrompe, mientras permanezca… El pasado de Emilia no se confronta. Por ejemplo, Jessie, que se cree viuda, también se conmueve emocionalmente, creando una chispa de envidia que ancla a Emilia en sus tendencias emocionales más feas.

Pero si bien todas estas ideas son bastante interesantes, es la forma en que Audiard las reúne (en el contexto de un thriller de Hollywood de mediados de la década de 2000, infundido con una estridente energía musical) lo que realmente las hace cantar.

Emilia Pérez Es un triunfo estilístico.

Zoe Saldana interpreta a Rita Morrow Castro "Emilia Pérez."


Crédito: Festival de Cine de Cannes

Comparar las películas policiales y los musicales con formas de cine estrictamente “masculinas” y “femeninas” puede parecer reduccionista, pero este género binario tradicional es clave para el enfoque artístico de Audiard. Estas respectivas poses, cada una de ellas opresiva y expresiva por derecho propio, ilustran las formas en que sus actores se mueven a través del espacio y la forma en que él los representa haciéndolo.

Por una cosa, Emilia Pérez Es como las películas de estudio demasiado saturadas de Guerra contra las Drogas y Guerra contra el Terrorismo que se hacían en Estados Unidos a principios de siglo. La cámara íntima y temblorosa y las sombras de alto contraste crean una sensación enfermiza, parecida a la de Steven Soderbergh. paso O Tony Scott Fue vistothrillers de alto octanaje donde prácticamente se puede oler la gasolina que sale de la piel de las personas, gracias a luces visuales exageradas (incluida la piel negra; algo así) Fue visto Y Emilia Pérez compartido). Este es el tipo de películas en las que sientes como si la fuente de luz estuviera en todas partes, en todo momento, reflejándose en los cuerpos de las personas en todo momento, si es que no los emitiera en primer lugar.

Audiard y el director de fotografía Paul Guilhomme aprovechan al máximo estas texturas y convenciones familiares una vez que comienzan a combinar el enfoque antes mencionado –ostensiblemente más “realista”– con la expresión teatral de la danza. Los reflejos ásperos se convierten en reflectores, a medida que los personajes luminosos de la película comienzan a dominar la textura del encuadre. Sus movimientos determinan si las personas que los rodean están estáticas o en movimiento. Las actividades rutinarias adquieren ritmos musicales. Los encuentros personales en lugares públicos determinan si otros personajes están iluminados o no. Estas mujeres luchan por el poder en ambientes hostiles, y su control estético sobre el espacio que las rodea termina siendo una representación particularmente adecuada de esta idea.

Aunque la película tiene largos tramos sin música y contiene algo de patetismo con una entrega oxidada que tal vez podría haberse solucionado, hay varias canciones conmovedoras y emocionalmente conmovedoras. (Algunas piezas musicales son cantadas, en lugar de cantadas, por actores con menos formación vocal). Canción de ópera rock Lo que se desarrolla perfectamente cuando Rita comienza a pasar página y ve a Saldaña bailando sobre una serie de costosas mesas de banquete. Si bien es invisible para sus invitados elegantes (los políticos corruptos y el personal policial que ahora espera eliminar), sus movimientos palpitantes prácticamente los obligan a moverse y convulsionarse al ritmo también. Finalmente, otros no tienen más remedio que bailar al son de su melodía. Es uno de los momentos cinematográficos más emocionantes del año.

Sin embargo, no importa quién aparezca en la pantalla, Emilia sigue siendo el punto focal en torno al cual gira la historia de todos, ya sea que se dirija hacia la catarsis, la tragedia o ambas. Representa, en un microcosmos, la naturaleza transformadora de los personajes de ficción en general, y termina encarnando una nueva tensión narrativa a través de su experiencia trans: entre la transformación física y emocional, una separación dramática que se convierte en el catalizador de casi todas las escenas y canciones.

Por encima de todo, las cuatro protagonistas principales de la película encajan perfectamente con la temperamental mezcla de sensibilidad operística y efecto cinematográfico naturalista de Audiard. El resultado es un drama deslumbrante y emocionante que siempre es un placer de ver y, a menudo, también estimulante. Si bien su combinación de estilos y temas podría haber sido sacada de un sombrero de copa, Emilia Pérez Ve a Audiard secretando una niebla de ideas arriesgadas y aparentemente inconmensurables para entregar un extraño cóctel Molotov.

Emilia Pérez Fue reseñada fuera del Festival de Cine de Cannes.



[ad_2]

Source Article Link

Categories
Entertainment

La cantante Dinah Jane destaca la comunidad polinesia del sur de California en un nuevo vídeo musical

[ad_1]

La cantante Dinah Jean de Fifth Harmony rinde homenaje a sus raíces del sur de California y la Polinesia en el nuevo vídeo musical de su canción “Ocean Song”.

Jen lanzó el video el viernes por la mañana, pocas horas después de adelantar a los fanáticos que estaba en camino.

“El último vídeo musical oficial que lancé fue 'Heard it All Before' hace 5 años. Estoy muy orgulloso de este proyecto 'Ocean Song'. ¡¡¡Agradecido por las muchas manos que me llevaron a implementar este material!!! ¡¡¡Ha sido un Ha tardado mucho en llegar. No puedo esperar a que me escuches. Todos mañana muy orgullosos”, escribió en X, anteriormente Twitter.

Para el video, la estrella nacida en Santa Ana reunió a un grupo de mujeres locales de diferentes orígenes polinesios para reunirse en Aliso Beach en Laguna Beach.

La propia Jane es de ascendencia polinesia. Su origen se compone de tonganos, samoanos y fiyianos. Ascendencia, además de danesa.

El grupo de mujeres incluía a la productora senior de entretenimiento de KTLA 5, Sarah Mogautega.

“Fue un gran honor ver a Dinah adquirir su propia cultura y abrazarla”, dijo sobre la experiencia. “Ella es una inspiración para todas nosotras las mujeres polinesias”.

“El océano está llamando… Gracias por apoyar mis oraciones personales a mis antepasados”, escribió Jane en la página. descripción del vídeo de youtube. “Cuando estaba escribiendo esta canción (In My Mind!), comenzó como una canción de amor. Pero a medida que continuó fluyendo, como agua, evolucionó hacia algo más personal. Esto es para la cultura”.

Jane también incluyó a miembros de su familia y fotografías de sus abuelos fallecidos.

Jane se desempeñó como directora creativa del video, fue dirigido por Brandon Chen y producido por J-Quan Prod Co.

Creció en el condado de Orange y asistió a la Escuela de Artes del Condado de Orange. Obtuvo el estrellato después de formar parte del grupo de chicas Fifth Harmony a través de 'The X Factor'. Lanzaron sencillos como “Boss”, “Sledgehammer” y “Worth It”.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
Bisnis Industri

Los altavoces KRK Rokit 5 destacan en la producción musical [Setups]

[ad_1]

Los parlantes KRK Rokit 5 son la joya de la corona entre los equipos de audio en la configuración actual del MacBook Pro M1 Max. La plataforma pertenece a un desarrollador de iOS y macOS que considera la producción musical únicamente como un pasatiempo. Pero aceptaremos su voto de confianza en un buen producto de audio.

Hemos visto las cajas Rokit 5 en configuraciones varias veces, no muy a menudo, pero no tenemos ninguna duda de que se ven geniales y suenan bien al hacerlo.

Esta publicación contiene Enlaces de afiliados. Culto a Mac Puede ganar una comisión cuando utilice nuestros enlaces para comprar artículos.

Los altavoces KRK Rokit 5 funcionan en la configuración de producción musical del desarrollador

El desarrollador de iOS y macOS y Redditor EpicSyntax (“Syn”) mostró la excelente configuración en una publicación titulada “Configuración actualizada del MacBook Pro para ingeniería de software y producción musical“.

“¡Recientemente reemplacé mi terrible computadora de escritorio con una Ikea Karlby y me encanta!” Ninguno de ellos estaba relacionado con el audio”, dijo sobre sus actualizaciones. “También se agregaron muñecos de Pain y Madara Pop y una tira de LED detrás del escritorio para lograr ese efecto naranja fresco. No es la mejor gestión de cables, pero nadie tiene tiempo para hacerlo”.

El miércoles cubrimos Syn, que todavía está en marcha. M1 Max MacBook Pro y estación de acoplamiento OWC Thunderbolt 4, que parece seguir manejando bien su extenso trabajo (aunque están surgiendo nuevas opciones). El viernes pasamos al audio, porque Syn no es sólo un desarrollador de software. También produce música.

Altavoces KRK Rocket 5

Los comentaristas expresaron curiosidad sobre los oradores, que no aparecen con frecuencia. En la configuración deAunque los vimos aquí y allá. Son monitores de estudio, utilizados a menudo en entornos de oficina.

“Estos son monitores de estudio KRK Rokit 5 4G”, dijo Sen. “De hecho, me gustan. La referencia de audio para la producción musical y el consumo de medios es muy precisa una vez colocada en los ángulos correctos, como la mayoría de los monitores de estudio.

KRK dice que Rokits siempre ha sido un éxito de ventas. El Rokit 5 cuenta con controladores de Kevlar de baja distorsión impulsados ​​por un eficiente amplificador de potencia Clase D con un limitador de pared de ladrillo incorporado. La “guía de ondas” de alta frecuencia mejorada garantiza un punto dulce amplio y profundo, así como un disparo preciso.

La carcasa del altavoz de baja resonancia y el puerto frontal dan como resultado una respuesta baja. La producción de audio digital maximiza el entorno acústico con corrección de sala, ecualizador visual LCD y más. Y puedes controlar todo usando la aplicación KRK en tu dispositivo iOS o Android.

“Estaba específicamente en el mercado de monitores de estudio porque trabajo en la producción musical como pasatiempo y necesitaba algo que me diera una respuesta de frecuencia consistente para una edición más precisa”, dijo Sen.

Encontró que los RKR Rokit 5 hacían bien el trabajo. Tienen una calificación de 4,7 estrellas en Amazon basada en 826 reseñas (94% de cuatro y cinco estrellas).

También utiliza una Focusrite Scarlett 2i2. Interfaz de audio En su trabajo con la música, además de un envidiable conjunto de auriculares Massdrop X Sennheiser HD 58ZX Jubilee.

Compre estos artículos ahora:

Configurar la MacBook Pro M1 Max
La MacBook Pro M1 Max de 16 pulgadas impulsa la configuración de este desarrollador, que utiliza parlantes de monitor de estudio KRK Rokit 4 4G.
Foto: [email protected]

Altavoces KRK y otros dispositivos de audio:

Computadora y acoplamiento:

una oferta:

Los dispositivos de entrada:

Mobiliario, iluminación y decoración:

Si desea ver su configuración destacada en Culto a MacEnvía algunas fotos de alta resolución a [email protected]. Proporcione una lista detallada de su equipo. Díganos qué le gusta o no le gusta de su configuración, háganos saber cualquier toque especial, desafíos y planes para nuevas incorporaciones.

Altavoces KRK Rocket 5G4

Este par cuenta con parlantes monitores de estudio de 5 pulgadas Diseño profesional con controladores de Kevlar de baja distorsión impulsados ​​por un eficiente amplificador de potencia Clase D con limitador de pared de ladrillo incorporado.

Comprar ahora



[ad_2]

Source Article Link